-4 C
Москва
Среда, 19 марта, 2025
Главная Блог

Приношение Донбассу

Моим дорогим землякам, мужественным
людям Донбасса, а также защитникам
Земли Русской всех времен посвящаю.
Виктор Ульянич

В трудные для России времена произведения выдающихся писателей, поэтов, художников, композиторов всегда выходили на передний край культурного фронта, призывая, подобно колоколу, к осознанию и осмыслению высших духовных ценностей нации.

В настоящий момент вооружённого столкновения с носителями антироссийских и откровенно нацистских убеждений в ходе военной спецоперации РФ на Украине именно высокая почвенная отечественная культура, естественным образом произрастающая из могучих корней классической русской культуры прошлых победных веков, единственно может и обязана поддерживать гражданский и патриотический огонь в душах людей, отстаивающих не только интересы России и Донбасса, но и национальную идентичность всего русского мира.

Более того, лучшие образцы такой культуры должны выдвигаться на передовые рубежи и обретать наступательный характер, утверждая преемственность русского исторического выбора в современном столкновении цивилизаций.

Одним из таких рубежей культурного фронта России можно назвать Концертный зал Донецкой государственной академической филармонии, где 14 октября 2023 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы состоялся музыкально-поэтический вечер «Приношение Донбассу». В программу вошли симфонические произведения московского композитора, уроженца Донбасса Виктора Ульянича, исполнение которых он посвятил своим землякам. На сцене выступили Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева п/у Владимира Заводиленко и солисты из Москвы: Ника Рябчиненко (арфа), Мария Андреева (скрипка), Иван Полканов (кларнет). Свои голоса к посвящению композитора присоединили поэты Дмитрий Дарин (Москва) и Владимир Скобцов (Донецк). К сожалению, ситуация в столице ДНР на тот момент не позволила провести публичный музыкально-поэтический вечер. Однако благодаря сделанной профессиональной аудиовизуальной записи авторский концерт Виктора Ульянича смогли увидеть и услышать в первую очередь те, кому он и был адресован.

9 декабря 2023 года, в день Святого великомученика Георгия Победоносца по телеканалу «ЮНИОН» (г. Донецк) был показан фильм-концерт «Приношение Донбассу». Этот фильм стал завершением проекта, родившегося в Москве и реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В приветственном слове свою поддержку проекту выразили Глава ДНР Денис Пушилин и Министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Уважаемые друзья!
Даже там, где на протяжении девяти лет не смолкает грохот орудий, продолжает звучать голос высокого искусства.
Сила нашего народа – в единстве. И концерт «Приношение Донбассу», подготовленный музыкантами и поэтами Донецка и Москвы, является не только знаковой культурной поддержкой специальной военной операции, но и наглядным примером сплочённости наших культурных рядов.
Уверен, что произведения известного московского композитора, уроженца Донбасса Виктора Ульянича, а также стихи московского поэта Дмитрия Дарина и автора слов многих песен, популярных не только в Донбассе, но и за его пределами, Владимира Скобцова оставят у
нашей публики яркие впечатления.
Благодарю участников за деятельный патриотизм и желаю творческого вдохновения!

Дорогие друзья!
Концертная программа, представленная сегодня, имеет не только высокую эстетическую ценность, она направлена на духовно-нравственное осмысление происходящих в мире событий. Осмысление через симфоническую музыку московского композитора, уроженца Донбасса Виктора Ульянича, которую он посвящает своим землякам, через творчество московского поэта и писателя Дмитрия Дарина и донецкого поэта Владимира Скобцова.
Этот вечер собрал на одной из главных концертных площадок республики лучших музыкантов Донецка и Москвы, что придаёт ему статус яркого и по-своему уникального события в культурной жизни Донбасса.
Мои искренние пожелания успеха всем его участникам! А слушателям – незабываемых впечатлений!

Размещённый также на ресурсах интернета Фильм-концерт был восторженно принят благодарными пользователями. Некоторые из отзывов самых разных людей размещены в контексте предлагаемого интервью с композитором Виктором Ульяничем.

Нахожусь под большим впечатлением от концерта «Приношение Донбассу». Серьёзные, проникновенные стихи и музыка глубокая, затрагивающая душу. В этих произведениях слышится боль и нежность, гражданская мужественность и непритворный патриотизм. Именно в тяжёлые дни испытаний рождаются великие стихи и музыка, выражающие суть происходящих исторических событий.

Доманский В. А., профессор, филолог, поэт

— Виктор Степанович, как возникла идея столь неожиданного для нашего времени мероприятия, я имею в виду концерт из произведений московского композитора на Донбассе?

— Лично для меня этот концерт не неожиданный, а, скорей наоборот, долго ожидаемый. Я всегда мечтал о том, чтобы мои произведения, хотя бы некоторые, прозвучали в местах, где я родился и вырос. Но, чтобы всё это осуществилось, срослось, как говорится, потребовалось немало времени, сил и много чего другого, что иногда называется «счастливым случаем».

Таким промыслительным событием стало моё знакомство с Д. А. Ковалевым – Президентом национального фонда развития культуры, туризма и ремёсел «Осиянная Русь». Этот Фонд как раз специализируется на масштабных культурных проектах: организует выставки, концерты, фестивали. Так вот, Д. А. Ковалев как–то послушал некоторые из моих произведений, в том числе «Колокола души», и очень удивился, узнав, что моя музыка никогда не звучала на донецкой земле: «Ну как же, её обязательно должны услышать Ваши земляки!» Мысль, которая давно и глубоко жила во мне, была озвучена им совершенно неожиданно во время нашей встречи.

Виват, Донбасс!

Пусть ополчатся против нас
России давние враги,
Им русский не видать Донбасс,
И русского себе слуги.
И снова в небе дым и гарь,
И вновь осколков смертный свист,
Цивилизованный дикарь —
Перелицованный нацист.
Как вам хотелось на костях
Народа нашего плясать,
Француз, германец, бритт и лях,
И им бендеровец под стать.
Веками кован русский мир,
Победой кован русский меч,
И честь – наш главный командир —
Прикажет снова мир сберечь.
Виват, Донбасс, виват, Россия,
Мы беды вместе пересилим,
Мы снова вместе победим,
И мы споём Донбасский гимн!

Дмитрий Дарин

Старая Русь, древняя Русь, Советская Русь, Россия сегодняшняя – это всегда была империя духа. Почему иностранцы не могут понять загадочную русскую душу? Загадки нет никакой, просто есть душа, которая презирает пользу, которая тянется вверх, к свету, к любви. И выражена эта душа, этот дух народа, может быть только словом, звуком и поступком. Мы соединили эти три ипостаси в концерт, который что-то должен изменить в нашей жизни.
Дмитрий Дарин

C «Колоколов души», можно сказать, и началась история проекта «Приношение Донбассу». К нашей радости, он нашёл отклик со стороны донецких коллег, за что хочу отдельно поблагодарить министра культуры Донецкой Народной Республики М. В. Желтякова, генерального директора Донецкой филармонии А. А. Парецкого, а также художественного руководителя Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева, дирижёра В. В. Заводиленко. Без их непосредственного участия наша затея осталась бы только на бумаге.

— Почему именно Оркестр Донецкой филармонии?

— Так ведь главная идея проекта в том и заключалась, чтобы соединить один из лучших коллективов Донбасса с лучшими музыкантами Москвы. А моя музыка, мои произведения – в каком–то смысле мост для подобной встречи. И я бесконечно рад, что на моё предложение выступить на Донбассе отозвались и солисты, с которыми я многие годы сотрудничаю (в частности, арфистка Ника Рябчиненко). Предложение принял также уважаемый и любимый мной маэстро Владимир Понькин, который ранее уже исполнял некоторые из моих симфонических произведений («Христос воскресе из мертвых»). Однако, к сожалению, в конце сентября Владимир Александрович угодил в больницу и огромнейшую работу по разучиванию и исполнению сложнейшей программы взял на себя художественный руководитель и дирижёр Донецкого оркестра В. В. Заводиленко. Кстати, незадолго до этого он участвовал в мастер-классах маэстро Понькина.

Очень приятно, что в нашу культурную команду влилось и новое поколение исполнителей. Это Иван Полканов, весьма одарённый молодой кларнетист, студент РАМ имени Гнесиных, и очень талантливая скрипачка Мария Андреева, она же пианистка и начинающий композитор (что для меня особенно ценно), ныне уже выпускница Московской консерватории. Её энтузиазм, её энергия, наконец, активная гражданская позиция (эта хрупкая девочка к тому времени уже неоднократно выступала и в Мариуполе, и среди солдат СВО под Угледаром) придали мне тогда уверенности в том, что наш проект – не просто своевременный, актуальный, как принято сейчас говорить (не люблю слово «актуальный»!), он жизненно необходим нам. Это как вышедший из депо обновлённый поезд, который еще только набирал обороты, и в него по ходу садились все, кому с нами по пути.

— В этом «поезде» вместе с музыкантами оказались и поэты, опять же Донецка и Москвы…

— Да, это лишь подтверждает только что сказанное. Вечер действительно был частично и поэтический. На сцене выступил донецкий поэт Владимир Скобцов, глаголом жёгший сердца слушателей. Некоторые почитатели творчества Скобцова называют его «Орфеем Донбасса».

В концерте также принял участие известный в России поэт, писатель и публицист Дмитрий Дарин, который работает ещё и в крупных жанрах (редкий для нашего времени случай!). Недавно в свет вышли его поэтическая драма «Царь Иоанн Первый Грозный», трилогия «Смута», поэтические циклы.

Вообще, очень хорошо, что на концертную сцену возвращаются популярные когда-то вечера, связывающие слово и музыку. Надеюсь, что стихи, тем более прочитанные их авторами, помогли глубже воспринять и понять суть моих произведений.

— Для данного концерта Вы предложили сочинения особой духовной наполненности. Название каждого из них уже говорит само за себя. И всё–таки хочется попросить Вас как автора раскрыть их смысл подробней.

— Рассказывать о музыке, тем более своей – дело неблагодарное, иногда даже вредное (смеётся). Могу сказать, что все включённые в программу сочинения так или иначе призывают слушателя ещё раз задуматься о непреходящих человеческих ценностях.

— Начнем, пожалуй, с первого, с симфонической поэмы о вечной любви «ПЁТР И ФЕВРОНИЯ». Очень светлое, жизнеутверждающее по-своему эмоциональному посылу сочинение. Ещё один художественный образ любви, поправшей смерть.

— Да, Вы правильно заметили – ещё один. Мы знаем множество моделей взаимоотношений мужчины и женщины, которые подарила нам западная культура: Антоний и Клеопатра, Пеллеас и Мелизанда, Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта… Но!

В данном случае в смысле художественного воплощения меня привлёк совершенно иной тип отношений между людьми. Я нашел его в «Житии Петра и Февронии». Если Вы когда-нибудь прикасались к этому шедевру древнерусской письменности, то согласитесь со мной: там дан пример бескорыстной, самоотверженной любви и христианский идеал настоящей крепкой семьи. Любви, которая, конечно же, не существует без жертвы и подвига. Но жертвы не безумной, а мудрой и осознанной, подвига ежедневного, маленького и большого. Вспомним, как сказано в самом гениальном гимне любви в послании апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт…».

«К Свету». Это название удивительно точно отображает то, чем является Донбасс для России сегодня. Именно через Донбасс пролегает для нас эта дорога – к Свету, к очищению, к победе над Ложью. Победить в войне может только тот народ, в котором больше любви. К своей Родине, к своему народу, к своим близким. Мы сюда приехали принести эту нашу любовь из тыла, нашу поддержку людям Донецка, настрадавшегося Донецка. «Приношение Донбассу». Собственно, название говорит само за себя.
Мария Андреева

История Петра и Февронии для меня – глубинная русская тема. Отсвет поистине Божественной любви я увидел и в жизни собственных родителей. Им и посвятил свою поэму о вечной любви.

— Концерт–симфония для скрипки с оркестром «К СВЕТУ», насколько известно, так же написана с опорой на литературное произведение.

— Это роман Александра Грина «Блистающий мир», насквозь пронизанный символикой. Такова и музыка, сотканная из коротких мотивов и устремлённых ввысь мелодий широкого дыхания. А для эпиграфа к симфонии я взял строки у одного из моих любимых поэтов Фёдора Ивановича Тютчева, из его стихотворения «Последний катаклизм»:

Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

— Второе отделение концерта открывало сочинение «КОЛОКОЛА ДУШИ». Оно исполнялось в Москве уже много раз и всегда – я тому свидетель – с неизменным успехом. В музыке Вашей Концертной симфонии есть то, что никого не оставляет равнодушным, затрагивая очень глубокие душевные струны; в ней есть величие и трагизм, необъятность и загадочность…

— Так ведь всё это свойства русской души, с её взлетами и падениями, с её неизбывным стремлением к правде, взыванием к совести. А колокол – символ памяти о Боге и высшем предназначении человека. Как резонирует наша душа при его звуках!

И здесь я не первооткрыватель. На звучании колокола выросла русская классическая музыка. Вспомните Мусоргского, Рахманинова! Я лишь продолжил традицию, написав свою песнь о России, о русском человеке, душа которого в моём представлении – тот же храм. И задача жизни – не осквернить его, не говоря уже о том, чтобы разрушить.

Мы говорим на языке Пушкина и выполняем код, программу поведения, которая заложена в русском языке. «Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы!» Именно это сделал Донбасс в 14-м году и продолжает это делать сейчас. И так будет дальше. И Донбасс сейчас действительно снова становится сердцем России. Это мы и хотели сказать своими стихами, музыкой Виктора Ульянича в программе «Приношение Донбассу».
Владимир Скобцов

— Но ведь и разрушенные храмы восстанавливаются. И, наверное, в частности, об этом Ваше последнее в программе крупное сочинение опять же с символическим названием «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ» …

— Да, я написал его на основе известного пасхального тропаря, тема которого особенно явственно проступает к концу сочинения. Никогда не забуду исполнение «Колоколов души» и «Христос воскресе из мертвых» в 2014 году в Севастополе, Ялте и Евпатории Крымским симфоническим оркестром под управлением Игоря Каждана. Это был X московский фестиваль «Арфовое искусство России», посвящённый Воссоединению Крыма с Россией. До сих пор перед глазами слёзы, которые я видел на лицах людей, сидящих в зале. А после концерта некоторые подходили ко мне и с волнением говорили, что в моей музыке им слышится желание выстоять и победить. Должен сказать, что исполнение своих произведений я уже тогда посвятил мужественным людям Донбасса. Их в залах тогда было немало.

Донецк

Огня и пороха покрыты гарью дали
и хрупкий мир вовсю трещит по швам,
война, в которой выживешь едва ли,
рекой всё ближе к дальним берегам.
Война вольна при шулерском раскладе
и вороньё жиреет, как ворьё,
и полстраны сдаст родину, не глядя,
и полстраны поляжет за неё.
Чем кормят в райских кущах на второе
и каково вернуться на щите,
как поживать на небесах героем,
как доживать героем в нищете?
Ответа цену на вопросы эти
сперва узнаешь, поглядишь потом
и кто за кровь невинную в ответе,
и кто ответит, встав перед судом.
И выбор прост, и умничать чревато,
долг чести оставаться в дураках,
и полстраны идёт на дот с гранатой,
и полстраны гуляет в кабаках.
И девять лет стоит, прочнее стали,
зажав зубами крепко жизни нить
Донецк, где даже крысы убежали,
а мы живём. Россия, будем жить!

Владимир Скобцов

Жернова Господни

За святое пламя божества
как ни каялись, не проскочили мимо,
не молите, что неумолимо —
жернова Господни, жернова.
Правых нет, а ложь всегда права
там, где цель оправдывает средства,
что оставим правнукам в наследство?-
жернова Господни, жернова.
Чьей судьбой отыщутся слова,
чьей судьбою воплотится Слово?
От исхода до пришествия второго
жернова Господни, жернова.
И неслышно, как растёт трава,
как любовь рождается незримо,
всё пройдёт, война неотвратима,
жернова Господни, жернова.

Владимир Скобцов

— В программке к концерту можно прочесть, что «Христос воскресе из мертвых» – это светозвоны VI из цикла «Таинство Света» в семи светозвонах для большого симфонического оркестра. Хотелось бы пояснений…

— Светозвоны – это термин, которым я заменил более привычные для нас названия, такие как симфония, концерт… Почему? Потому что он лучше всего объясняет и своеобразный язык сочинения, и мои намерения при создании большого цикла, замысел которого, кстати, пришёл еще в 80–е годы. И каждая часть цикла (в нём семь частей) становилась определённым этапом повествования о событиях духовного мира. Повествования, заметьте, в звуках и тембрах. Так возникли Свето–Звоны. То есть, потоки звучащего Света, изливающегося людям через людей. Музыка, могущая быть услышанной в моменты максимальной открытости человеческой души к Богу.

В раннем христианстве Таинством (аналог древнегреческого слова Mysterion) святые отцы называли тайное, скрытое, незримое действие Бога в жизни человека. Когда человек сталкивается с чем–то необъяснимым для ума, невыразимым для чувств, невместимым для тела, но очень внятным душе, и это нечто полностью переворачивает все его мысли, желания, поступки и обращает к вечному. Я был бы бесконечно рад, если нечто подобное произошло во время знакомства слушателей и зрителей с моими произведениями.

Победа куётся не только на фронте, а прежде всего в душах людей. В любое
тяжёлое время культура в широком понимании (музыка, слово и другие виды искусства) – один из основных столпов, на которых держится страна (цивилизация). И те, кто ТВОРИТ в непростое время – уже победители. Спасибо!
Вера Климкович

— У предложенной Вами программы, как я поняла, был и эпилог…

— Да, можно и так сказать. Это «Хор ангелов», который я написал специально для концерта, на стихи Дмитрия Дарина. Музыка посвящена детям Донбасса, невинно убиенным зверьми–нелюдьми во время обстрелов мирных жителей. Произведение обращено к тем, кто защищает родную землю, созидает мирное будущее, сохраняет веру в доброту и любовь. Произведение было исполнено и записано в Москве и стало аудиовизуальным посланием слушателям Донбасса, за что я бесконечно благодарен Камерному хору «Академии хорового искусства», солистке Алене Кузнечиковой и лично руководителю коллектива Алексею Петрову.

— Благодарю Вас за комментарии. И последний вопрос: что для Вас Донбасс, донецкая земля, на которую Вы ступили по прошествии многих лет?

— Донбасс – моя малая Родина. Это мой дом, мои родные, мои друзья. Но сейчас это ещё и сильная боль, потому что одна из самых страшных трагедий XXI века происходит именно здесь, на донецкой земле.

Однако, я счастлив, что мне удалось приехать сюда с командой единомышленников, чтобы осуществить культурный проект «Приношение Донбассу». Ведь людям, живущим здесь под непрерывным огнём, сейчас как никогда нужна надежда на будущую созидательную жизнь, свою и своих потомков. Донбасс – необычная русская земля. Она полна славных трудовых людей. Здесь очень много настоящих героев, великих старцев и молитвенников.

Я родился в небольшом городе Снежное, неподалёку от Саур-Могилы. А Саур-Могила – символ непобедимости русского духа. Школьниками мы часто посещали это священное место. Сюда нередко приезжали герои Великой Отечественной, Гражданской и даже Первой мировой войны. Для нас они были живыми образцами мужества, стойкости и преданности своему Отечеству, а лично для меня стали незабываемым примером всего того, что принято называть непобедимым русским духом.

Низкий поклон авторам проекта «Приношение Донбассу»! Воистину волшебный
концерт, который никого не может оставить равнодушным! Вот уже целый вечер нахожусь под впечатлением… Мало о нём говорить, его надо услышать. Душераздирающая музыка гармонично сочетается с проникновенными строками талантливых современных поэтов – Дмитрия Дарина и Владимира Скобцова!
Татьяна

Как показывает время, как показала, в частности, моя поездка на Донбасс, этот дух неистребим. Я почувствовал его в людях Донецка, с которыми мне довелось встретиться. Не будем забывать, что они давно живут и работают в условиях постоянных бомбёжек, в условиях, когда, выходя на улицу, надо чаще смотреть в небо, потому что там могут быть очень опасные «птички», и смотреть под ноги, чтобы не наступить на коварные «лепестки».

Этот дух я почувствовал и в музыкантах оркестра, с которыми познакомился в процессе работы над проектом. Среди старшего поколения есть те, кто за девять лет войны на Донбассе побывал на фронте и вернулся с ранением. Теперь для них поле боя – концертный зал, а оружие – инструмент, которым они всё ещё владеют в совершенстве. Низкий им поклон. Вообще, у каждого оркестра есть свой неповторимый звук, так вот я никогда не забуду, как звучит Донецкий оркестр, коллектив, получивший заслуженное звание «оркестра непокорённых».  Ни на секунду не сомневаюсь в нашей победе, в победе русской цивилизации. И моя миссия как представителя культуры и искусства – вносить посильную лепту в общее священное дело.

C композитором Виктором Ульяничем о знаковом культурном событии России и Донбасса беседовала радиожурналист Елена Панфилова

Первый министр народного просвещения России

В Год педагога и наставника в Академии Минпросвещения России в Москве состоялись церемонии открытия памятного бюста первого министра народного просвещения Российской империи Петра Завадовского и закладки капсулы времени с посланием к педагогам 2073 года.

Открытие бюста было приурочено к 285-й годовщине со дня рождения Петра Завадовского – министра народного просвещения с 1802 года, способствовавшего созданию в России первых общеобразовательных всесословных школ.

Памятный бюст открыли заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова, и. о. ректора Академии Минпросвещения России Максим Костенко.

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова зачитала приветственный адрес Министра просвещения Сергея Кравцова: «Символично, что именно на территории Академии Минпросвещения России сегодня мы открываем бюст первого в истории министра народного просвещения Российской империи Петра Васильевича Завадовского. Будучи основателем системы просвещения, он внёс неоценимый вклад в образование российского народа. При нём учебные заведения стали бессословными; низшие ступени образования стали бесплатными. Была обеспечена преемственность учебных программ. Появились народные школы, уездные училища, гимназии. Невозможно переоценить вклад Петра Васильевича в современную систему образования. Отрадно, что память о его деятельности будет передаваться из поколения в поколение!»

Пётр Васильевич Завадовский – граф, действительный тайный советник, член Государственного Совета, первый министр народного просвещения – один их самых заметных выходцев из среды малоросских дворян Российской Империи, оставивших заметный след в истории государства Российского.

Он родился в 1739 году в многодетной семье казака в селе Красновичи Черниговской губернии (ныне Брянская область). В 1760 году Пётр Завадовский начал службу в Глухове повытчиком при Малороссийской коллегии. Во время первой русско-турецкой войны главнокомандующим был назначен фельдмаршал П. А. Румянцев. Вместе с собой в действующую армию он взял и П. В. Завадовского, который проявил себя во время военной компании храбрым воином. Через год Пётр Васильевич получил орден Святого Георгия, а в 1775 году сопровождал графа П. А. Румянцева в Санкт-Петербург и был представлен императрице Екатерине II.

Пётр Завадовский стал фаворитом императрицы, был назначен кабинет-секретарём, пожалован чином генерал-майора и награждён орденами Белого орла и Святого Станислава. Но вследствие интриг был удалён от дворца.

В дальнейшем, пользуясь поддержкой своего друга, статс-секретаря императрицы, члена коллегии иностранных дел Александра Андреевича Безбородко, П. В. Завадовский занимал видные посты. Был сенатором, членом Воспитательного Общества благородных девиц, руководителем Петербургского Дворянского и Городского заёмных банков, председательствовал с 1784 года в комиссии по постройке Исаакиевского собора. Петру Завадовскому были поручены управление учебными заведениями и составление для них уставов, переустройство Пажеского корпуса и других школ, заведование медико-хирургической школой. В 1782 году возглавил вновь созданную Комиссию об учреждении училищ и разработал «План к установлению народных училищ в Российской империи», по которому в губернских городах учреждались четырёхклассные народные училища, а в уездных – двухклассные малые народные училища.

После восшествия на престол Павла I Пётр Васильевич был возведён в графское достоинство, но вскоре отправлен в отставку. При Императоре Александре I Завадовский вновь поступил на государственную службу, стал председателем Комиссии составления законов.

В 1802 году Пётр Васильевич становится министром просвещения. Сфера внимания министерства распространялась как на учебные заведения, так и на типографии, цензуру, народные библиотеки и различные общества по распространению знаний. В бытность Завадовского министром народного просвещения появились народные школы, в уездах – народные училища, в губерниях – гимназии, были изданы уставы университетов и основаны Казанский и Харьковский университеты, открыт Петербургский педагогический институт.

Граф П. В. Завадовский умер в 1812 году в Санкт-Петербурге и похоронен на Лазаревском кладбище Александра-Невской лавры.

Век Екатерины II дал России выдающихся государственных деятелей, выдающихся полководцев, писателей, художников, скульпторов, инженеров и учёных. Среди них достойное место занимает Пётр Васильевич Завадовский. Именно ему Россия обязана созданием такой системы образования, которая породила феномен интеллигенции. Эта система послужила России до 1917 года и стала основой советского и российского образования.

Кандидат исторических наук,
председатель Женского патриотического общества
Галина Ананьина

Работа над картиной «Хусаин Фаизханов между востоком и западом»

О.Н. Супереко «Хусаин Фаизханов между востоком и западом» (2023). Холст, масло. 170 х 250 см

Тема картины, в первую очередь – это тема просвещения. Просвещение и приобщение татарского народа Российской Империи к западной научной традиции через Петербургский университет.

Идея этой уникальной картины родилась не сразу. Сложность состояла в том, что на одном холсте мне предстояло объединить вокруг главного героя, в едином пространстве, множество разных исторических персонажей из двух городов, Санкт-Петербурга и Казани. На помощь мне пришли, как всегда, великие классики – Рафаэль и Веронезе, у которых есть чему поучиться.

В процессе работы над эскизом у меня родилась идея единения двух народов через науку. В центре композиции главный герой у ступеней, которые символически ведут вверх к Академии наук, на которую он и указывает, где, с одной стороны, размещена группа религиозных деятелей исламского мира Казани, а с другой – группа академиков-востоковедов Петербургского университета. Все они объединены архитектурной аркой, которая символизирует мост между русским и татарским народами, религией и наукой.

Хочу выразить свою благодарность за помощь в создании картины Дамиру Ваисовичу Мухетдинову, первому заместителю председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, члену Президиума Совета муфтиев России, члену Общественной палаты РФ, ректору Московского исламского института (МИИ), профессору Санкт-Петербургского государственного университета, и Хасьяновой Лейле Самиуловне, профессору Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, кандидату исторических наук, члену-корреспонденту Российской академии художеств.

Возвышенным земное украшая…

В Ростовском областном музее изобразительных искусств в 2024 г. прошла персональная выставка «Преемственность поколений», на которой были представлены скульптурные и живописные произведения известных донских художников Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича Исаковых.

Приоритетом творчества художников является скульптура. Сергей Михайлович – автор более ста памятников, которые установлены в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Германии, Испании, Греции, Аргентине и на Святой земле. С 2024 года – член-корреспондент РАХ. Сергей Сергеевич является соавтором многих скульптурных композиций.

Персональная ретроспективная выставка требует особого подхода к содержанию экспозиции. Важно не только показать последние достижения и поиски художника, но и раскрыть весь путь становления и развития мастера на протяжении многих лет.

Главной живописной работой Сергея Михайловича Исакова, представленной на выставке, является масштабное полотно «Вхождение в веру», созданное художником в начале творческого пути. В нём отчётливо читается актуальная мысль о приобщении к истине, о жизнеутверждающей силе веры, обретённой через страдание.

Основой творчества С. М. Исакова является православно-патриотическая тематика. Яркие и сильные образы святых, исторических деятелей создаются в многочисленных скульптурных композициях. Эти образы воплощают в себе выразительную красоту внешнего облика, глубокую внутреннюю силу и благородство.

Особое место в творчестве мастера занимает образ Христа Спасителя в терновом венце (2002). Традиция изготовления подобных скульптур связана с Воскресенским собором Ново-Иерусалимского монастыря. Такого типа деревянные резные образы получили распространение в XVIII веке. В творчестве С. М. Исакова это наиболее глубокий и неповторимый образ. Классическое решение образа, с внешней статичностью и внутренней наполненностью, поражает, прежде всего, духовной просветлённостью и сложностью эмоциональных состояний. Образ воплощает в себе идеал, в котором соединись истина, добро и красота. Великолепная пластическая обработка поверхности скульптуры, высокое качество материала делает работу высоким образцом пластического искусства. Это – один из самых одухотворённых, кротких и горестных образов в творчестве мастера, получивший глубокую признательность зрителей.

Николай Чудотворец, г. Анадырь, Чукотка (2004). 10 м, бронза, гранит.
Освящён девятью Владыками

Среди монументальных композиций выделяется образ святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских (2003). (Именно этот монумент установлен во многих местах России и мира). Чёткий, ясный силуэт хорошо воспринимается в естественном окружении среды, позволяет с первого взгляда настроиться на нужное состояние. Отсутствие деталей сосредотачивает внимание на целостном восприятии образа, позволяет почувствовать внутреннюю твёрдость и глубокую убеждённость в Истине.

Скульптурные работы мастера, посвящённые православным святым – апостолы Матфей, Лука, Марк, Иоанн, равноапостольная Мария Магдалина, Покрова Пресвятой Богородицы, Георгий Победоносец, Иосиф Волоцкий, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Вознесение Спасителя, великомученик Пантелеймон, святой праведный Иоанн Русский, святые Пётр и Феврония, апостолы Пётр и Павел, апостол Андрей Первозванный и другие – патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «иконами в бронзе». Пластическая выразительность, чистота линий, величавость силуэтов передают благородную красоту образов и оказывают глубокое эмоциональное воздействие на человека.

Памятник св. князю Владимиру (2006) – один из самых ярких монументов, созданных мастером. Монумент стал подлинным украшением города Владимира, дополняя и обогащая впечатления от архитектурного ансамбля и пространственной среды. Автор хорошо чувствует особенность монументальной скульптуры, её немногословие. Его внимание к силуэту, равновесию основных масс, пластической выразительности линии формирует лучшие работы: «Атаман Платов М. И.» (2000), «Князь Святослав» (2013), «Князь Андрей Боголюбский» (2015), «Князь Александр Невский» (2019), «Атаман Данила Ефремов» (2014), «Казачий дозор» (2000), «Фельдмаршал Воронцов М. С.» (2009).

Деликатно насыщая композицию дополнительными изобразительными элементами, Исаков расширяет восприятие образа, давая возможность зрителю более глубоко проникнуть в содержание произведения. Подобное стремление к повествовательности, к последовательному раскрытию темы во времени путём использования барельефов характерно для многих работ мастера: «Побег из Собибора А. Печерского» (2017), «Ермак» (2013), «Чайковский» (2013), «Пётр I» (2009), «кн. Ольга» (2014), «кн. Д. Донской» (2016). Работы отличаются композиционной слаженностью и свежестью решений. В последних работах Исаковых чувствуется уверенность исполнения и верность глаза, что является результатом неустанной творческой деятельности и внимательного наблюдения жизни. Список работ скульптора впечатляет, что говорит о его высоком мастерстве и отличном знании своего дела.

Обращение к жанру портрета – естественное стремление углубиться в психологию современного человека, найти нужное решение при формировании художественного образа будущих композиций. Для всех портретов С. М. Исакова характерно очень внимательное отношение автора к передаче индивидуальных черт портретируемого. Но при этом мастер стремится сохранить определённую дистанцию с моделью, позволяя зрителю самому находить свой контакт с образом. Люди, близкие мастеру, наделены особой духовностью, трогательной простотой и мудростью – «Старец Илий» (2022), «Митрополит Сергий Алтайский» (2022), «о. Владимир Удовенко» (2016), «С. Ендальцев» (2018), «Атаман Козицын» (2017), «Симос Панагиотидис – позывной «Грек» (2024).

Сергей Михайлович является создателем памятников ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в Ростове-на-Дону, Батайске, Сальске. Эта тема ему очень близка.

Как человека, глубоко чувствующего сложность современного мира, его волнуют темы мира и добра, любви и преданности, достоинства и чести. Его монументальные работы, установленные в разных уголках нашей страны от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, являются духовными центрами и подлинным украшением нашей земли. Содержания его работ напоминают о вечных ценностях – Надежде, Вере и Любви. Они несут в себе высокую просветительскую, воспитательную и гражданскую суть. Творчество художника привлекает зрителей выразительными, проникновенными произведениями, истинной верой, верностью традициям русской культуры и православия.

С. М. Исаков с отличием закончил Бельгийскую Академию изящных искусств в г. Антверпене. Провёл серию выставок в России, Германии, Бельгии, Италии, Люксембурге, Франции и др. В 2003 году ему присвоено звание заслуженного художника России.

За дела милосердия С. М. Исаков награждён медалью Святителя Николая Чудотворца, орденами Сергия Радонежского, Серафима Саровского, просветителя Иннокентия. В 2005 году награждён Золотой медалью Российской академии художеств. В 2013 году С. М. Исакову присвоено звание «Почётный академик Российской академии художеств». В 2024 году награждён Золотой медалью Союза художников РФ.

Рядом с Сергеем Михайловичем трудится его последователь и соратник – сын Сергей Сергеевич Исаков. Он тоже скульптор, работал вместе с отцом над установкой памятников в различных городах России. Сергей Сергеевич Исаков – член Союза художников России, окончил АСА Донского государственного технического университета по специальности «Архитектурная реставрация и реконструкция». Сергей является автором проекта «Батайский Арбат», который уже нашёл своё воплощение. На выставке представлены его работы «Дети войны», «Портрет Сталина», «Василий Шукшин», которые свидетельствуют о преемственности не только внешнего мастерства, но и внутренних духовных ценностей. Для него многое ещё впереди: и обретения, и откровения, и собственный путь к истине, но главное всегда рядом – мудрость и высокое мастерство того, у кого многому можно научиться. Работы двух поколений художников С. М. и С. С. Исаковых дают возможность увидеть преемственность в творчестве, продолжение русских традиций в искусстве.

А. А. Нарыжная, искусствовед

Неизвестный Густав Климт

Почти в каждой брошюре о Густаве Климте приводятся эпиграфом его слова: «Моих портретов не существует. Я не интересуюсь своей собственной персоной как объектом для изображения. Я предпочитаю других людей, особенно женщин, и, более того, другие формы существования …».

В данном очерке я хочу попытаться раскрыть одну из загадок, оставленных Густавом Климтом в своём наследии, ключ к которой скрыт в этой фразе. Всё, о чём я здесь напишу, родилось из нежной любви к творчеству Густава Климта, и мне пришлось изучить доступные письменные и литературные источники, чтобы добросовестно выполнить эту работу.

На протяжении всей жизни Климта интересовали темы рождения, смерти и любви, т.е. сама жизнь во всех её проявлениях. Это всеобъемлющие понятия, размышления о которых рано или поздно возникают в жизни каждого человека, но Климт как художник пытался рассказать о них в своём творчестве, возвращаясь время от времени к одним и тем же сюжетам. Поэтому есть возможность проследить, как менялся его взгляд и его отношение к этим глубоко философским вопросам.

У меня нет задачи разобрать всё творчество и биографию Густава Климта, но я позволю себе погрузиться в некоторые подробности, чтобы показать читателю эволюцию этого художника.

Первая трагедия, которую Густав Климт пережил в отрочестве – это смерть его младшей 5-летней сестры Анны в 1874 году, когда Густаву было всего 12 лет. Эта трагедия всей большой семьи Климтов и явилась, скорее всего, тем событием, которое заставило Густава впервые серьёзно задуматься о смерти.

Хотя для большинства Климт является пионером венского модерна, первую часть своей творческой жизни Климт посвятил декораторской работе в составе «Компании художников», которая сложилась ещё во времена его обучения в художественно-ремесленном училище в 1879 году. В эту компанию входили также Франц Мач и его брат Эрнст Климт. За время существования «Компании художников» ими были оформлены дворец архитектора Штурани, замок банкира Цирера, замок Пелеш румынского короля Кароля I в Карпатах, городской театр Фиуме, театр Карлсбада, охотничье имение императора Франца Иосифа I, Бургтеатр Вены, каталог «Аллегории и эмблемы», Музей истории искусств Вены и выполнены многие другие частные и государственные заказы. Они писали плафонные картины, потолочные полотна, фамильные и исторические портреты, копировали произведения старых мастеров, создавали стенные фризы, фрески, сграффито и театральные занавесы в классической манере живописи. Это был период, когда художник оттачивал своё мастерство, набивал руку и набирал вес в профессиональной среде. Большие заказы требовали большой отдачи, но в обмен Густав Климт получил признание. В 1890 году «Компания художников» получила Императорскую премию в области искусства.

При работе над сценами для интерьеров театров художники часто использовали в качестве моделей членов своих семей и друзей. Так до нас дошёл единственный автопортрет Густава Климта, мы можем увидеть его во фрагменте росписи в венском Бургтеатре «”Ромео и Джульетта” в театре “Глобус”» (художник Г. Климт, 1892 г.). Среди зрителей – члены «Компании художников»: Густав Климт в одеянии с пышным белым воротником времён королевы Елизаветы, позади – брат Эрнст, перед ними в высоком головном уборе Франц Мач.

Этот период творчества Густава Климта закончился в связи с безвременной кончиной его брата, компаньона, единомышленника и одновременно самого близкого человека Эрнста Климта 8 декабря 1892 года. Незадолго до смерти Эрнста, летом того же года, скончался отец Густава – Эрнст Климт-старший, а за 4 месяца до своей кончины Эрнст-младший успел стать отцом, родилась дочь Хелена. Вот такой круговорот жизни и смерти в семье Климтов. После этих событий Густав Климт впал в длительную депрессию, которая сопровождалась и творческим кризисом. Климт отошёл от оформительства и начал искать себя, свой собственный стиль.

Первая картина, в которой Климт задаёт темы, обозначенные в начале статьи, но которые не отпускали его после смерти отца и брата, называется «Любовь» (1895 г.). Это одновременно и романтическое полотно, на котором изображены двое влюблённых, стремящихся к поцелую, и в то же время философское, так как на заднем плане изображены парящие женские лица разных возрастов, от детского до старческого, и все они устремлены взглядами на пару влюблённых. Невинная девочка, чувственная девушка, зрелая женщина, безобразная старуха, смерть – вот, что предстаёт перед нашим взглядом, жестокая эволюция, поскольку время не щадит никого. Климт даёт понять, что любовь не существует изолированно, сама по себе, она вписана в канву жизни, которая последовательно состоит из рождения, расцвета, заката и смерти, а любовь как центральный элемент произведения служит источником жизни и поддержкой этого круговорота. Картина написана в манере реализма, но на ней уже присутствует цветочный декор Климта. «На широкой раме Климт изображает цветущие розы – символ цветения женщины, но это цветение кратковременно, и впереди страшное превращение красавицы в старуху, похожую на саму смерть».

Здесь мы видим первый прообраз «Поцелуя» – самой знаменитой картины мастера.

В жизни всё переплетено, многие события происходят параллельно. Поэтому и моё повествование перескакивает с одной сюжетной линии на другую, потому что жизнь влияет на творчество, а творчество на жизнь. За 2 года до смерти Эрнста-младшего братья Климт знакомятся с сёстрами Флёге – Паулиной, Хеленой и Эмилией, которые держали семейное ателье. Эрнст Климт женится на Хелене Климт, а Густав Климт встречает в лице Эмилии Флёге музу всей своей жизни. Первый её портрет он пишет в 1891 году. Портрет написан в классической манере, однако рама оформлена с элементами цветочного орнамента, который в дальнейшем станет визитной карточкой Климта.

В 1897 году Климт возглавил новое объединение венских художников под названием «Сецессион» (лат. Secedere – отделяться) и вышел с группой единомышленников из Союза художников Австрии «Дом художников», который не давал выставляться художникам, отошедшим от реализма и ищущим новые формы и приёмы, свободное творческое выражение. В основном это были молодые никому не известные художники. Исторически «secessio plebis» – временный отъезд плебеев из города и выбор автономного органа управления – знаменовал собой борьбу с патрициями. Девизом Сецессиона стали слова: «Эпохе своё искусство. Искусству – своя свобода». Одним из примеров может служить история с французским импрессионизмом, который не принимался академическими кругами Вены и не был доступен широкой публике, так как его негде было выставлять. С появлением Сецессиона, под который построили отдельный выставочный зал, в Вене смогли познакомиться не только с начинающими венскими художниками, но и с Винсентом ван Гогом, Клодом Моне и многими другими новаторами.

Второй, и самый яркий, период творчества Климта называют «Золотым периодом», по времени он совпал с созданием «Сецессиона». Он был ознаменован появлением на свет полотна «Афина Паллада» (1898 г.), представленной на второй выставке Венского сецессиона, в котором Климт впервые применил золото в качестве ведущего материала. В этот период мы наблюдаем рождение многих произведений, инкрустированных золотом: «Обнажённая истина», «Юдифь I», «Золотые рыбки», «Бетховенский фриз», «Фриз в замке Стокле», «Портрет Адели Блох-Бауэр I», «Надежда II», и, наконец, «Поцелуй». Это период расцвета художника, когда он вышел из многолетней депрессии, и обрёл свой собственный стиль, когда он начал творить то, что он хотел, невзирая на мнение заказчиков и критиков. Он позволил себе переступать через правила и задавать тон в портретной и декоративной живописи, зачастую смешивая их. Он стал писать портреты на квадратных холстах, что до него было не принято, поскольку существовало правило перспективы и разрешалось их писать только в прямоугольном формате. Первая такая работа – Портрет Сони Книпс (1898 г.), композиция с нарушенным центром и редуцированным фоном, помещённая в квадрат, в технике импрессионизма. Картина «Афина Паллада» также помещена в квадратную форму – символ венского модерна.

Он начал писать ростовые портреты женщин, параметры полотен которых тоже не соответствовали принятым нормам. Он убрал перспективу – оставил плоскостное изображение. Он создал стиль модерн.

Последний государственный заказ, который получил Климт в составе «Компании художников», уже после смерти брата, – это оформление потолочными панно актового зала Университета Вены. Ему досталось написать 3 картины: Философия, Медицина, Юриспруденция; а его компаньону Францу Мачу – Теология.

В 1900 году Климт завершил первый вариант одной из трёх факультетских картин «Философия». Эти полотна интересны тем, что в них он продолжает рассуждать о смысле жизни и о смерти. Изначально заказчики точно определили, что должно быть изображено. Но Густав Климт не хотел писать рафинированные картины, он хотел выразить своё понимание Философии, Медицины и Юриспруденции. В результате работа над факультетскими картинами растянулась на десятилетие, и в итоге они не были вывешены в Венском Университете, поскольку профессорское сообщество возмутилось их содержанием и направило письмо за подписью 88 профессоров о недопустимости оформления здания Университета этими полотнами. До наших дней дошли только фотографии Факультетских картин.

Все три «Факультетские картины» сгорели в 1945 году в замке Иммендорф, куда их перевезли во время воздушных налётов на Вену.

Следующая веха на тему добра и зла в творчестве Климта содержится в Бетховенском фризе.

Бетховенский фриз, представленный на четырнадцатой выставке Сецессиона в 1902 году, посвящённой Людвигу Бетховену и его Девятой симфонии. Его длина составила 34 метра, высота 2 метра.

Ниже представлен отрывок фрески с третьей стены, в которой мы наблюдаем сюжет с двумя возлюбленными, прообраз «Поцелуя» – разительно отличается и по технике исполнения, и по духу от картины «Любовь» 1895 г. Влюблённые, слившиеся в объятиях, стоят на фоне «хора ангелов рая». Эта заключительная часть Бетховенского фриза знаменует собой победу добра и достижение счастья. Здесь Климт выразил в живописи оду Шиллера «К радости», которую сыграл Бетховен в финале своей Девятой симфонии. В каталоге к выставке цитируются два стиха из оды: «Радость чудесная божественная искра» и «Этот поцелуй для всего мира». В данном случае пара влюблённых помещена под символический купол, олицетворяющий Эдем, ничто не омрачает их счастья, ни прошлое, ни будущее, лишь ангелы поют им. Некоторые авторы пишут, что «Бетховенский фриз» – утопия о спасении человечества. В любом случае, этот фрагмент «Оды радости» – начало темы поцелуя. Эта влюблённая пара перемещена в дальнейшем Климтом из «Бетховенского фриза» в замок Стокле.

Посетив именно эту выставку Сецессиона, бельгийский магнат Стокле задумал в своём новом строящемся дворце разместить нечто подобное, а его супруга настояла, чтобы в одном из сюжетов фриза Климт повторил тему влюблённых и поцелуя. Этот заказ художник получил в 1904 году, а завершён он был только в 1912 году.

Кто же была его музой, кто такая Эмилия Флёге? Известно, что Климт был увлечён женщинами, у него было множество связей и много внебрачных детей, он так никогда и не связал себя узами брака. Но при этом у него была женщина, которая сопровождала его на протяжении всей жизни, и, умирая, он попросил позвать её. Это Эмилия Флёге.

Эмилия Флёге создала собственный стиль в одежде Вены начала ХХ века. Её салон пользовался успехом, поскольку рисунки для её тканей создавал Густав Климт и Йозеф Хоффман. Она ушла от корсетов и подъюбников, её наряды – свободный крой и оригинальная расцветка платья. На фотографиях она представлена в нарядах собственного пошива. Фото сделаны на озере Аттерзе, где Густав Климт с 1900 года ежегодно проводил летние каникулы с семейством Флёге, которое он по праву считал своей семьёй. В 1902 году Климт написал её ростовой портрет, который ей не понравился, и который в итоге приобрёл Исторический музей города Вены.

В этот период были написаны такие произведения, как «Надежда I» (1903 г.), «Смерть и жизнь» (1909), в которых мы продолжаем следить за развитием философской мысли художника. В «Надежде I» на переднем плане мы видим обнажённую беременную женщину, которая не знает, какой путь ожидает её ребёнка, а на заднем плане – враждебные силы. Он писал её, когда умер его третий сын Отто Циммерман в возрасте 15 месяцев. Враждебные силы воплощаются в болезнях, в безумии и в смерти.

В 1905 году создано ещё одно известнейшее полотно, ведущее нас к рассуждениям о неизменном течении времени «Три возраста женщины».

Параллельно с оформлением фриза во дворце Стокле Климт пишет свою одну из самых известных картин – «Поцелуй» (1907-1908 гг.). Считается, что моделями этого полотна являются сам Климт и Эмилия Флёге. Абсолютное слияние женщины и мужчины, пик человеческого счастья. И здесь видно, насколько для автора мотив поцелуя сопряжён с темой счастья. Женщина изображена на коленях, поскольку в жизни Эмилия Флёге была выше ростом, чем Густав Климт. «Влюблённая пара на краю цветущего обрыва, за которым ничего нет. На её лице печать безграничного счастья. Кажется, что герои застыли в этом поцелуи навечно. Их одежды слились в благодатный золотой поток, заливающий тела светом». Но некоторые исследователи считают, что до конца не ясно, принимает ли женщина этот поцелуй или она отталкивает от себя пылкого влюблённого. Эта позиция отражает суть отношений между Густавом Климтом и Эмилией Флёге.

Фриз во дворце Стокле включает 9 сюжетов. Фриз – это не совсем картина, это настенная мозаика с инкрустацией натуральными камнями и другими материалами. Изначально Климт создал картонные модели в натуральный размер – 2 стены по 7 погонных метров и центральная часть 1,5 метра. Потом на основании этих панно в «Венских мастерских» были созданы мраморные плиты с мозаикой, которые были переправлены в Брюссель для установки во дворце Стокле в 1911-1912 гг. В мраморные панно инкрустировано множество самых разных материалов: листовая медь, листовое серебро, жемчуг, кораллы, полудрагоценные камни, эмаль, золотая мозаика, цветной фаянс. То, что ниже перед нами, это именно копии картонных эскизов, которые сегодня хранятся в Музее прикладного искусства в Вене.

Что же мы видим на фризе? С обеих сторон расположено древо жизни. Панно с танцующей девушкой на левой стене называется «Ожидание». На обеих стенах симметрично напротив друг друга расположены панно с цветущими яблонями. В торце столовой расположено панно «Рыцарь». На правой стене завершает композицию панно «Свершение». Если смотреть в целом на это произведение, то мы видим, что Климт опять поднимает всё те же темы: жизнь, смерть и любовь, бесконечный цикл. Древо познания добра и зла олицетворяет саму жизнь. Танцующая двушка – «Ожидание», она не знает, что ждёт её впереди. На древе сидят чёрные вОроны – символы смерти, вороны – это птицы-падальщики, они всегда приходят на поле битвы, чтобы забрать то, что осталось. Цветущая яблоня – райское дерево, говорит нам о выборе между добром и злом, запретный плод сладок. Рыцарь олицетворяет собой судью, вершителя судеб.

И вот, идя по древу жизни, мы приходим к «Свершению», которое вновь и вновь предстаёт перед нами в виде слившихся воедино мужчины и женщины.

Теперь я хочу подробнее рассмотреть фрагмент фриза из дворца Стокле «Свершение» (1905-1912 гг.)

Я привожу копию этого панно на фотографии ниже. Эта вершина орнаментального искусства Густава Климта, да и всего его творчества, скрыта от посторонних глаз. В Вене Климт в своё время запретил публичную презентацию фриза для дворца Стокле. Как только пластины вышли из Венских мастерских, он отправил их в Брюссель для установки. Как тогда, так и теперь, дворец Стокле находится в частной собственности и не доступен для посещений. Счастье любит тишину.

Весь свой рассказ я затеяла именно из-за этого панно. Его название переводят по-разному – «Свершение» или «Упоение». Мы видим, что мужчина склонился над женщиной, он полностью окутывает её собой, они растворены друг в друге. Кто этот мужчина и кто эта женщина? Не видно лиц, видно, что у женщины прикрыты глаза, она целиком отдалась чувству. Название этого панно подсказывает, что на нём запечатлена высшая форма счастья.

Но, помимо двух фигур, на этой мозаике я увидела абстрактный автопортрет Густава Климта, который расположен на спине мужского платья. Если посмотреть издалека, то правая рука девушки – это нос, левая рука – лоб, тёмно-золотой овал – левый глаз, маленький тёмно-золотой овал, прикрытый правой рукой – правый глаз, лицо обращено к нам вполоборота. И чем дальше вы отойдёте, или уменьшите изображение при помощи технических средств, тем отчётливее вы будете видеть устремлённый сквозь столетие взгляд Густава Климта. «Моих автопортретов не существует …»

В нижней части панно «Свершение» мы видим второй абстрактный мозаичный портрет, принадлежащий его подруге Эмилии Флёге. Причёска на голове – три больших золотых овала без каких-либо вставок, правый глаз – маленький жёлтый квадрат, левый глаз – белый круг. Чуть ниже её фирменный чёрно-белый наряд, исполненный по рисункам Йозефа Хоффмана в чёрную и белую клетку. Именно в этом платье мы видим её танцующей с Густавом Климтом на отдыхе на озере Аттерзе. Сравните эту абстракцию с её фотографиями, которые я в изобилии представила чуть выше, чтобы каждый мог составить для себя образ Эмилии. Совпадает даже привычный для неё поворот головы. Рыжий цвет волос Эмилии Флёге художник передал нам золотом. Если смотреть на расстоянии, то эти отдельные золотые круги сливаются воедино, образуя характерную для Эмилии укладку, и на их фоне на нас устремляется пристальный взгляд Эмилии Флёге, примерно такой же, какой смотрит на нас с её фотографий.

Таким образом, Густав Климт одновременно и скрывает свои чувства, и показывает их. На фризе изображена история любви длиною в жизнь. Древо жизни, ожидание, добро и зло, свершение, смерть. Всё пройдёт, всё тлен, любовь останется.

В 2009 году дворец Стокле включён в список Юнеско.

Вот так говорил о любви Густав Климт. Скрытый язык образов и символов, спрятанный от современников. И обратите внимание на вышивку на плече его балахона – три глаза, или три зерна, не их ли мы видим чуть ниже и справа в золотых кругах абстрактного мозаичного автопортрета на панно «Свершение» в столовой дворца Стокле?

Можно, наверное, было бы быть менее многословной. Но рассказать об одном панно и не рассказать о том, каким путём художник к нему пришёл – было бы неправильно. Картины Густава Климта – одни из самых широко тиражируемых в мире. Их репринты приносят миллиардные доходы, сувенирную продукцию с изображением «Поцелуя» можно купить в любой точке земного шара. Но Климт не является художником «одной картины». Он труженик, он реформатор, он философ, и он влюблённый, влюблённый в жизнь, в творчество, в Эмилию Флёге.

Я прошла длинным окольным путём, но зато мы увидели «другую форму существования» Густава Климта.

Елена Александровна Столповская,
член секции Искусствоведения ТОСХ,
врач-терапевт

Москва. Арбат. Пушкин.

«Москва!.. как много в этом звуке для сердца русского слилось». Эти строки Александра Сергеевича Пушкина мы знаем с детства, со школьной скамьи. И мне бы сегодня хотелось рассказать – в этот памятный год 225-летия со дня рождения поэта – о Москве.

Пушкин и Москва! Александр Сергеевич родился здесь 6 июня 1799 года*. Его крестили в церкви Богоявления в Елохове. Рядом – немецкая церковь. Дом, где он родился, не сохранился до наших дней. Теперь на этом месте находится школа. А рядом, на Старой Басманной – дом его дядюшки Василия Львовича Пушкина, который сохранился. Здесь часто бывал маленький Саша. Первые 11 лет его жизни, с 1799 по 1811 год, когда дядя буквально взял его за руку и повёз в элитный лицей, в Царское Село, связаны, конечно же, с Москвой. Это московский период. Потом Пушкин приехал сюда уже молодым человеком, в 1826 году, когда вернулся из ссылки в Михайловское и был представлен императору Николаю I. Здесь же, в храме Большого Вознесения у Никитских ворот, 18 февраля 1831 года он венчался с Натальей Николаевной Гончаровой. И первые три месяца жил в доме на Арбате, в съёмной квартире. Я приглашаю вас сегодня войти в этот дом – теперь музей, который недавно был реконструирован. В нём интересная экспозиция. Но кроме неё, нас ждёт очень интересная встреча. Я не буду рассказывать, с кем. Вы узнаете об этом немного погодя.

В 1927 комиссия из учёных, литераторов и деятелей культуры «Старая Москва» пришла к определённому выводу, что А. С. Пушкин появился на свет в доме Скворцова на Немецкой улице (ныне – Бауманская улица, д. 40). В «Метрической книге церкви Богоявленской, что в Елохове» за 1799 год сделана следующая запись: «Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова у жильца его – майора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр, крещён июня 8 дня» (ЦИАМ. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 26. Л. 148). В 1936 на месте здания была построена средняя школа № 353, которой в 1937 по случаю столетия смерти поэта городские власти присвоили имя Пушкина.

Итак, что же это за сюрприз, который нас ждёт в Мемориальной квартире А. С. Пушкина на Арбате? Это удивительное полотно, недавно исполненное замечательным художником, живым классиком Дмитрием Анатольевичем Белюкиным.

Сегодня мы попробуем поговорить на такую тему. Первая – Пушкин в искусстве. Тема избитая. Много кто, начиная с классиков – О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, К. С. Петрова-Водкина и советских художников, например, Н. П. Ульянова, к ней обращался. Наверняка у каждого русского есть свой Пушкин – «мой Пушкин», да? А у художника – тем более. Так вот, из современных мастеров Дмитрий Анатольевич – самый известный. Это человек, который тонко чувствует поэзию Пушкина, любит его беззаветно, многократно обращался к теме творчества поэта, его жизни. На этот раз живописец выбрал тему венчания и создал большую многофигурную историческую композицию, включающую очень много портретов исторических лиц. Работа была выполнена по просьбе Государственного музея А.С. Пушкина для его филиала, реконструируемого музея-квартиры Пушкиных на Арбате, 53.

— Дмитрий Анатольевич, я представляю, как трудно Вам было работать над этой картиной! Я сама музейный работник и могу вообразить: один, наверное, Вам сказал, что обязательно сохранить то-то и то-то, второй, знаток костюмов, настаивал на том, чтобы точно соблюсти все ментики и нашивочки, а третий Вам говорил: «О, а Пушкин-то не похож! А Натали-то совсем другая!» Как же с этим справиться художнику? Я, может быть, выражусь не очень дипломатично, но творец должен послушать всех и сделать по-своему. Конечно же, я понимаю и ещё раз подчеркну, что вообще совсем уж нельзя Пушкина и события его жизни перенести в XXI век, ведь это исторические события. Конечно, они должны быть приближены к реальности. Но никогда не должен художник следовать советам. Прислушиваться – да. Но делать всё-таки по-своему. Или я не права?

— Нет, Вы правы. Вы угадали. Действительно, было непросто. Но уже был опыт работы с музеем – до этого была создана серия из 11 работ «Дуэль А. С. Пушкина», где главной задачей была реконструкция этого события. Уже мне было не так страшно. Но, конечно, когда тебе дают список конкретных людей, которых надо внести в картину…

— Сколько здесь участников получается?

— С портретным сходством – 27 или 28 человек. Мы их потом покажем и конкретно назовём. Но ведь это значит, что нужно так продумать сцену, что… Они же ведь не могут все стоять по стойке «смирно», выставленные в ряд?

— Конечно, ведь это композиция!

— Рембрандт в «Ночном дозоре» (1642, Рейксмузеум) придумал, как сделать это живописно. И мне нужно было это сделать. Но, слава Богу, был быстро утверждён эскиз «Венчания Пушкина» – момент именно венчания, где священник, обвив руки новобрачных епитрахилью, взяв в другую руку крест, обводит их трижды вокруг аналоя. Это дало мне возможность разместить гостей в живописном порядке (или, точнее говоря, в беспорядке).

— А как написать счастье? Я понимаю, момент таинства в церкви. Но счастье в чём? Как передать его не только в образе Пушкина и Натали?

— А вот это уже, наверное, работа, профессионализм. Потому что Наталья Николаевна должна была быть, конечно, смиренной, чуть-чуть с потушенным взором, «с огнём в потупленных очах, с улыбкой лёгкой на устах», как говорил Пушкин про Ольгу Ларину. Какой-то огонёк, безусловно, был. Она радовалась этому событию. Она ведь фактически бесприданница, которая выходила за известного человека! Когда наконец Наталья Ивановна, её маменька, дала благословение, мне кажется, Наташа была счастлива по-настоящему! И Пушкин был рад. Я искал его образ очень долго. Колоссальное количество эскизов было перерисовано. Я рисовал и с натуры, и с посмертной маски. Шёл поиск образа: эти скошенные в сторону глаза, когда Пушкин идёт рядом с новобрачной, поглядывая искоса и чуть-чуть боясь потерять это счастье… когда он крепко держит её за руку, а сверху епитрахиль лежит – он смотрит, пожалуй, даже с некоторым страхом, чтобы никто не подошёл к ним.

— Можно сказать, что меня поразило с первого взгляда? Ощущение особого света, светоносность. Наверное, не случайно Вы про Рембрандта только что упомянули. Хотя говорят, что «Ночной дозор» – это не его было название, но проблема света в картине, освещения, играющего определённую важную роль, встаёт и здесь. Во-первых, в интерьере: зимний день, большие заиндевевшие окна.

— Да, заиндевелые окна. Зимы были же очень холодные. Была Масленица.

— И это ощущение холодной зимы там, снаружи, а здесь не просто светло, уютно и тепло, как дома – это же храм! Тут особое свечение идёт через окна. И день-то световой короткий, казалось бы! Он мог быть и мрачным. Но в вашей картине это всё освещено откуда-то сверху. И свечи, создающие эффект бликов на лицах, по которым разлито общее счастье…Здесь, в храме особая атмосфера, символизирующая ярчайший отблеск мира Горнего.

— Спасибо Вам большое! Вы это очень тонко отметили.

— А это первое, что меня завлекло. Самое главное – это первое впечатление, возникающее у зрителя. Оно как бы говорит нам: «Остановись! Посмотри!» Вот тогда человек заинтересованно вглядывается в это произведение искусства. Дмитрий Анатольевич, я Вас поздравляю! Замечательно получилось. И слава Богу, что Вы отошли от трагических моментов.

— В какой-то степени я ответственен, потому что всё равно те же лица должны быть нарисованы, те же выражения. Как по-разному все смотрят! Если Вы обратили внимание, радостно стоит Лёвушка Пушкин, поручик Нижегородского драгунского полка. Он единственный здесь офицер. Мы долго уточняли, мог ли в ту эпоху офицер в храме присутствовать, так сказать, во всеоружии, с саблей – мог! Т. е. если в русском Средневековье меч отстёгивали и ставили при входе, здесь такое вполне могло произойти. Он в пижонском поясном офицерском шарфе с кистями, уже не совсем по уставу, так как шарф положен к строевой форме одежды. Но свадьба брата – торжественное событие, поэтому Лев Сергеевич в парадном виде. Может быть, кстати, это первое изображение Лёвушки в живописи, не считая рисунка работы А. С. Пушкина и прижизненного рисунка в профиль. Льва Пушкина нет в картинах!

В интернете иногда всплывают ужасные работы! Современные, советской эпохи. Авторы иногда даже путают, с какой стороны стоит жених, с какой – невеста, потому что утеряна была церковная традиция.

Я преподаю композицию в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки на четвёртом курсе и заданная тема малой картины, которую защищают студенты в конце года, – Пушкин. Вот уже шесть лет обучения я не меняю тему, потому что считаю, что она – неисчерпаема. Сюжеты ищут и выбирают студенты, берут часто сюжет венчания. Одна студентка делала композицию с якобы происшедшими тогда дурными приметами: падением с аналоя напрестольного креста, падением кольца, задуванием от ветра свечи. Я не стал её отговаривать, но рад, что с комиссией Музея у нас совпали точки зрения не доверять этому единственному и не подтверждённому воспоминанию и делать событие счастливым.

За Лёвушкой, чуть более скептически настроенный, стоит Дмитрий Николаевич Гончаров, высокий красавец с тёмными волосами, в парадном мундире камер-юнкера. Он служил по Министерству иностранных дел, только что вернулся из Персии, даже получил орден за расследование обстоятельств гибели А. С. Грибоедова. И здесь дальше мы погружаемся в массу нюансов, в массу прочитываемых радостных лиц; как, например, трогательная сценка, разыгравшаяся между родителями Натали. Как мы знаем, на венчании не присутствовали родители Пушкина. А чета Гончаровых была. Соответственно, Николай Афанасьевич с лёгкой безуминкой во взоре (его уже заподозрили в душевном расстройстве и удалили от дел тогда) – у него, вероятно, навернулись слёзы, и он взглядывает на жену, дескать: «А ты помнишь, как мы венчались?» Тут уже важна режиссура. Здесь нужно очень хорошо продумать. Потому что, повторяю, если бы я нарисовал всех во фрунт, это было бы немыслимо скучно.

Добавлю несколько слов на тему наступания на горло собственной песне, чего Вы слегка коснулись. Слава Богу, всё-таки, что и Евгений Анатольевич Богатырёв, и сотрудники музея – образованные люди! Иногда, впрочем, проявлялась некоторая требовательность, которую я не мог проигнорировать. Например, сначала не очень нравился образ Натали. Считалось, что она чуть-чуть высока, толста и пр. Я это исправлял. Но иногда выходило иначе: так, например, по музейным сохранившимся архивам не указано, что на свадьбе был Денис Васильевич Давыдов. А я уверен, что он присутствовал. Иначе и быть не могло, это же друг Пушкина! За день до этого был мальчишник. Давыдов там присутствовал. Говорю: «Объясните мне, как же так вышло – он был на мальчишнике, а на свадьбу не пришёл?» Возражают: «Ну, может быть, он много выпил?» Да?! Гусар, боевой генерал мог много выпить и не прийти, мучимый похмельем? Да вы знаете, сколько бутылок «Вдовы Клико» Денис Давыдов заказал с эпохи Отечественной войны 1812 года?! 11 000 бутылок шампанского, которые гусары рубили саблями, отбивая пробку, и пили. Это был крепкий мужчина. И вышло очень обидно, потому что в эскизе ему было хорошее место отведено. Да и потом, генеральский мундир – это красиво. Но Денис Васильевич на этой картине всё же присутствует.

В церковной метрической книге, во второй части «О бракосочетавшихся» сделана следующая запись: «Февраля восьмого надесять числа в доме коллежского Асессора Николая Афонасьевича Гончарова женился 10-го класса Александр Сергеичь Пушкин 1-м браком понял за себя коллежского Асессора Николая Афонасьевича Гончарова дочь девицу Наталию Николавну Гончарову, о коих надлежащий обыск с поручительством чинен был, брак совершали: протоиерей Иосиф Михайлов, диакон Георгий Стефанов, дьячок Фёдор Семёнов, пономарь Андрей Антонов. К обыску означенные жених и невеста своеручно подписались. По невесте отец и мать ее родные Гончаровы порукою подписались. По женихе брат его родной поручик Лев Сергеев подписался. По женихе порукою подписался 9-го класса Алексей Семёнов Передельский. По невесте подписались коллежский советник и кавалер князь Петр Андреев Вяземский».

Смотрите, какой зашифрованный Денис Давыдов. Вот генеральский мундир, вот ухо…

— Только ухо?!

— Я не мог поступить иначе. Кто будет придираться, почему вдруг я нарисовал Давыдова, я смогу возразить: «Кто вам сказал, что это Денис Давыдов? Это свадебный генерал!» А знающие поймут, кто это. Денис Давыдов стоит крепко на своих двоих и радуется за своего товарища. Известно, что два закадычных друга присутствовали на свадьбе: князь Пётр Андреевич Вяземский, который держит венец над Пушкиным, и Павел Воинович Нащокин, который стоит вот здесь, у образа Казанской Божией Матери. По некоторой версии, легенде или факту (здесь след теряется в истории), он одолжил Пушкину фрак. Хотя мне казалось, что Нащокин и выше, и толще Пушкина. Не знаю; может быть, такая версия и существует. Суть не в этом. Это два искренних, радостных друга.

Там, например, стоит Алексей Фёдорович Малиновский, возглавлявший Московский архив Коллегии иностранных дел. Он был родным братом первого директора Царскосельского лицея Василия Малиновского. Внизу дочь, все князья. Соответственно, сёстры Натали тоже здесь: Екатерина и Александра Николаевны Гончаровы, которые по-разному смотрят, чуть-чуть завидуют новобрачной. Как вы знаете, по идее, нельзя было выдавать замуж Натали, пока не вступила в брак старшая сестра (в данном случае, Екатерина). Но вот здесь случилось нарушение. Многочисленные детишки – это всё потомство Вяземского.

— И Павлуша здесь? Помните обращение к нему Александра Сергеевича? «Душа моя, Павел, держись моих правил…»

— Да! Как тогда его называли, Павлуша Вяземский, который, собственно, многое и описал в своих мемуарах, когда подрос – как происходило венчание, благодаря чему сейчас в музее удалось сделать реконструкцию интерьера. Он описал фиолетовые обои с золотым узором, рассказал, как выглядел диван с книжной полочкой. Его воспоминания – это очень ценное свидетельство. Ему отводилась очень серьёзная роль. Здесь он просто завороженно смотрит, затаив дыхание…

В этом доме (Арбат, № 53) он встречал новобрачных с иконой уже по приезде. А сзади него – сёстры, которые его опекают, сдерживая его излишнюю эмоциональность, и стараются как-то вести себя чинно. Хотя, конечно, барышни все улыбаются. Вы, наверное, замечали, что на венчании как-то невольно расплываешься в улыбке. Ты счастлив за тех, кто вступает в брак…

— Конечно, все благостно смотрят! Это особая атмосфера, создаваемая даже просто в ЗАГСе, а уж в церкви особенно.

— Старик на картине – граф Иван Александрович Нарышкин. Он был посажёным отцом невесты. А за ним, цитируя строки другого поэта, В. Я. Брюсова, ещё один «юноша бледный со взором горящим»: это упомянутый в воспоминаниях… Были не приглашённые, а случайно пришедшие гости. Их по законам того времени нельзя было выгнать с церемонии. Это некие студенты. Они пришли специально полюбоваться на красоту Натали и глядели на Пушкина с изрядной долей зависти. Соответственно, это кто-то из молодых людей, безнадёжно влюблённых в первую красавицу России.

— Мне кажется, среди благостных и счастливых лиц всё-таки не очень приятен взгляд его. Есть в нём некоторая зависть. Он как-то отличается от спокойствия прочей публики. Это вносит остроту в фон общей гармонии!

— Ну, может быть, если только на контрасте. Лёвушка-то у меня улыбался во весь рот, но потом я это чуть-чуть исправил. Уж слишком благостное было выражение.

Если мы как-то больше говорили о левом угле картины, следует сказать о духовенстве. Как раз в книге этого храма сохранились сведения о том, и кто венчал, и кто был священник, и кто были дьяк и дьячок2. Диакон был помоложе. Не помню их имена наизусть сейчас, к сожалению. Это не важно. Но у меня была конкретная привязка (если обращаться к теме энциклопедичности).

— Они должны быть уже возрастные?

— Да, кроме диакона. И дьячок, соответственно, который несёт свечу – его роль очень важна. Он возглавляет этот крестный ход, идёт первый. А за ним – все остальные. Они прошли чуть-чуть вперёд, излишне быстро, что и дало нам возможность увидеть данную сцену. Это по композиции круговое движение, вокруг аналоя. Для меня это было очень важно. Это даёт динамику, потому что повторяет взгляд зрителя, идущий слева направо. И диакон поворачивает туда.

— Это как три возраста получается? Самый опытный, мудрый старец, который не одну пару обвенчал; это средних лет человек, и юноша, ещё не утративший остроту восприятия… Они друг друга дополняют. На контрасте: молодость, зрелость и старость.

— Дмитрий Анатольевич, ещё такой вопрос. Сложно, наверное, было восстановить интерьер эпохи Пушкина? Потому что мы знаем печальную историю многих храмов, которые в советское время были и закрыты, и разрушены. Многие предметы церковного убранства пострадали. Как Вы восстанавливали эту историческую правду?

— Как раз храму Большого Вознесения на Большой Никитской, где происходило венчание А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой, не так уж страшно не повезло, как многим другим. Он не был разрушен. Там размещался какой-то научный институт. Храм был переделан. В принципе, лепнина даже во многих местах сохранилась и сохранились фотографии. Храм был великолепно отреставрирован. Венчание происходило в левом Никольском приделе. Сам храм еще строился. И такой нюанс: нельзя было брать другой ракурс, тогда мы бы увидели просто скучную стенку ещё недостроенного храма. Зима, надо было протопить. Естественно, это их пространство, которое было ограничено. За нами, если считать, что мы продолжаем толпу гостей, идёт уже глухая стена. Естественно, пришлось какие-то вещи корректировать. И было понимание того, как выглядел иконостас – это настоящий классический иконостас той эпохи. А вообще говоря, наверное, не все знают, что этот храм с очень интересной судьбой. В частности, уникальные венцы. Они не придуманы мною. Это венцы, которые хранятся в Оружейной палате. Там есть и сапфиры, и бриллианты. Как вы видите, удивительной красоты работа. Там роспись, маленькие медальончики Спасителя, Богородицы и апостолов. Это венцы, которые заказал Григорий Потемкин для предполагаемого своего венчания с Екатериной Великой. Было ли это венчание или нет, мы не знаем, но венцы были сделаны – они ждали своего часа. Вот то, что нужно было изучить, что нужно было нарисовать точно. Причём венцы, как Вы видите, очень сложной формы. И мне повезло: их привезли из Оружейной палаты на выставку, и я умолил Богатырёва, а тот, в свою очередь, с главным хранителем Музеев Московского Кремля переговорил, чтобы венцы мне в нужном ракурсе подержали. Это не придумать. Когда они лежат в витрине, это очень трудно. Это не то. Я пытался что-то такое изобразить, какую-то форму придать, и в нужном ракурсе сделать. Притом известно, что у венцов были специальные держатели, палочки. Не надевали венцы тогда на головы. Тем более, у женщин были роскошные высокие причёски, которые в противном случае пришлось бы сломать. Для такой высокой причёски держать венец в руке немыслимо. Здесь это полегче. Я видел относительно недавнюю церемонию, имел честь присутствовать на венчании у великого князя Георгия Михайловича Романова и Ребекки Вирджинии Беттарини в Исаакиевском соборе. Вот такие палочки. Там, уже зная, что я буду писать эту картину, я очень внимательно всё осмотрел, с разных ракурсов, даже, наверное, немного мешая таинству… шучу, конечно.

— Разве фотографировать нельзя было?

— Можно было фотографировать, и снимали, безусловно, с разных сторон. Но там венчал митрополит, а здесь венчал простой батюшка. Был немного иной ранг. Вы знаете, ведь венчание Пушкина благословил сам митрополит Филарет – тот самый, с которым у Александра Сергеевича была стихотворная переписка, и который в ответ на поэтический упрёк: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» – отвечал, – «Не напрасно, не случайно; жизнь от Бога нам дана». Это слова митрополита. Блестящие стихи, причём сделанные в таком же ритме. Это он благословил венчаться чету именно в данном храме. Как мне кажется, как могло бы быть (а я уже советовался со священниками, которые больше знают) – это ранг очень торжественного венчания. Знаете, что указывает на ранг исключительного торжества? Это кадило в руках у диакона. Вот этот элемент бывает далеко не на каждой церемонии. Это показатель того, что венчание высочайшего ранга. Мы не знаем, какой там был хор; предполагаем, что поёт хор, и довольно немалый. Но именно факт небольшого крестного хода должен привлекать внимание. Ещё к теме того, как художник должен быть начеку и быть внимательным: сейчас, в современном отреставрированном храме вот здесь висит икона митрополита Филарета, причисленного, как нам известно, к лику святых. Вы представляете? Если бы я автоматически его бы нарисовал, что было бы? Как случалось в советское время, иной раз допускали такой ляп: В. И. Ленин провожает Красную гвардию на Красной площади на фоне Мавзолея. Так нарисовали! А здесь нельзя было. Я тоже подумал, посоветовался с директором, и решили сделать архангела Гавриила к теме «Другой Пушкин». Давно в прошлом «Гаврилиада», он давно от этого отказался, и Архангел Гавриил милостиво благословляет их. Пушкин замыкает этот круг и начинает новый этап своей жизни.

— Мы всё посмотрели. А что за персонаж в зелёном наряде – фраке или мундире?

— Это именно фрак, всё верно. Фрачный мундир – это у Льва Сергеевича Пушкина и у Дмитрия Николаевича Гончарова. Остальные в гражданских фраках, по моде того времени тёмных (тёмно-синих и чёрных). Уже тогда был введён партикулярный цвет фрака; разрешалось на свадьбах и венчаниях быть в чёрном. Ещё раньше это было разрешено только на похоронах, а здесь у нас всё-таки начало 1830-х. Значит, это Алексей Семёнович Передельский. Поясню, как появился именно этот образ: мне для работы позировали мои знакомые друзья-реконструкторы. Это для нас, художников конца XX и даже XXI века появился, к счастью, и даже, может быть, как-то сверху, Божьим промыслом особый клан, особая каста людей, безумно влюблённых в ту или иную эпоху. Они шьют костюмы, участвуют в мероприятиях, балах и представлениях, и сами просто собираются, танцуют – потому что любят погружаться в ту эпоху, просто мечтали бы там жить. Я с ними дружу. Многие позировали мне в костюмах, причём именно в храме. Это уже спасибо настоятелю, отцу Владимиру Дивакову, который благословил меня на работу в храме. Представьте, какое для входящих посетителей развлечение было? Тут тебе и художник, и Натали стоит, и свечи горят… Так вот, один из реконструкторов, который очень удачно встал – естественно, похож или не похож, можно рассуждать долго, но кто-то ведь мне позирует для того или иного образа? Он блестяще встал.

Был сделан этюд. Когда я его перенес в картину, все спрашивали: «А это кто?» – на что пришлось парировать: «Вы музейные сотрудники, придумайте, кто это! Мне нравится этот образ». И придумали-таки. Вернее, что значит «придумали»? Обосновать нужно было. Научно достоверного факта, кто держал венец над Натали, нет. Вот над Пушкиным известно, что держал его друг П. А. Вяземский, а про Наталью Николаевну ничего неизвестно. Кстати говоря, восприемники (свидетели) могли меняться. Так тоже бывало: кто-то шёл рядышком… как Вы правильно заметили, рука тоже могла уставать. По логике, мог держать Нарышкин, потому что он был посажёным отцом. Но Вы видите – он невысокого роста, старенький уже, куда ему? Это тяжёлая нагрузка. Граф должен был на цыпочках стоять над высокой статной Н. Н. Гончаровой. И образ этот остался, потому что ни одного портрета Передельского нет. Будем считать, что так он и выглядел.

Про Натали я, если можно, два слова скажу.

— Она у Вас тоже не классическая – не такая, как мы привыкли видеть в акварели А. П. Брюллова.

— Мне тот портрет очень нравится. Я долго бился. У меня и платье было более пышное, и там более открыты были плечи.

— Но там оно бальное, а здесь же всё-таки венчальное? Там нельзя было так.

— Да, есть нюанс. В разные эпохи было чуть-чуть по-разному. Но это именно та эпоха, когда уже высокая талия, видны щиколотки (как на бальных, так и на венчальных платьях), и обязательны, конечно, кружева. Причём рукава тоже, как правило, были закрыты. Но у меня газовый рукав. И буквально только что, с 1830 года в моду вошли цветки флёрдоранжа. Ими украшали обильно. Как Вы видите, и венчальные свечи ими украшены. Иногда в нескольких местах на платье были приколоты маленькие букетики. Решили один сделать. Флёрдоранжем украшали её причёску. Уже позднее эти цветы могли быть в петличке у жениха (правда, уже не в эту эпоху). Поэтому, Вы понимаете, чем хороша историческая точность? Ты отвечаешь, что так и было. А если спросят, почему бы и не нарисовать так, как хочется – например, розу для Пушкина? Да мало ли, что тебе хочется? Ты не имеешь права так поступить, потому что это нелепо. Это всё равно, что нарисовать великого поэта в кирзовых сапогах. Ещё один нюанс: по моде того времени реконструкторы даже сделали невесте причёску, специально взбивали и готовили, с моей стороны всё было написано в нужном ракурсе… это потом, в инфракрасных лучах, спустя какое-то время можно будет увидеть.

Сейчас с этим несколько проще обстоят дела, я делаю рабочие снимки в процессе создания, особенно тех кусков, которые предполагаю переписывать. Вы знаете, причёска была настолько большая, что касалась венца. Венец уже был за причёской, и она его пересекала. Т. е. вот такая высокая причёска с локонами, с кудряшками. Уже в середине 1830-х эти кудри стали более свободно спускаться. А здесь они вот такие, и открытая шейка. Комиссия Музея посоветовала упростить прическу и оказалась права, потому что прическа сильно отвлекала. Это получалась какая-то блестящая красавица, не совсем Натали. Не совсем наш образ такой юной девушки, почти девочки, которая робеет. Получалась светская львица.

Надо сказать, что в эпоху Павла I не все священники носили кресты. Это уже при Александре I получило благословение, и то, только вводилось. А вот наш отец Иосиф, как звали этого батюшку, был награждён и крестом и камилавкой. Это ведь тоже награда, а не просто: взял священник и надел. Молодые батюшки ещё не имеют право камилавку носить. Это своего рода отличительный знак, поощрение.

— Как много интересных деталей Вы поведали! Скажите, сколько времени Вы работали над картиной?

— В невероятно ускоренном темпе шла работа (так же, как и работа над реконструкцией музея). Т. е. у меня такая картина, в принципе, пишется года два-три. Она была написана менее, чем за год просто потому, что надо было открывать музей. Были поставлены сроки. Именно в этом зале её предполагалось экспонировать. Я измерял, приносил сюда картон, когда ещё шли реставрационные работы, приклеивал на стенку, сидел, смотрел. И потом уже просто, несмотря на то, что меня торопили, я огрызался, очень злился, но ничего не мог поделать – подвести людей я тоже не мог; а сейчас я благодарен музею, потому что предельное напряжение сил…

— Концентрация! Зато нет иной раз нужного момента для расслабления?

— Да, расслабление далеко не всегда нужно: можно прийти, попить чаю, нарисовать какой-то кусочек, с удовольствием сделать поручи или епитрахиль, и всё, – неплохо, достаточно. А когда ты в один день должен переписать окна, написать золото, ещё и пол, и всё равно я не успевал!!! И дальше настал тот счастливый момент, которого я в работе над этой картиной дождался: когда ты видишь, что тебе уже помогает Господь. Вероятно, твои усилия как-то учтены, потому что пол написан за полночи перед отъездом картины в музей. И в принципе, написан он довольно точно. Но, правда, у меня был очень подробный этюд интерьера храма.

Сложность написания исторических каменных плит пола была не только в их неровности, выщербленности, а в том, что из окон льётся холодный свет, а от люстр и паникадил – тёплый. Впрочем, я, как и И. Е. Репин, очень люблю писать это двойное освещение.

Ну, вот кто-то мне говорит: «Низко крест расположен» – и это правильное замечание по современному дьяконскому облачению. А если мы говорим об облачении начала – середины XIX века…

Я очень люблю точность и в светских костюмах, и в облачениях. Они тоже менялись с веками. В 18-19 веках орарь диакона, узоры шитья фелони или стихаря были с цветочками. Отличались стихари диакона и дьячка, на первом были пуговки и сзади нашит крест, но не так, как сейчас между лопаток, а ниже. Оригиналы этих облачений можно увидеть и написать с натуры в костюмерных «Мосфильма». И Вы знаете, точно так же – по башмачкам, ведь все панталоны штрипочкой под каблучком протягивались и очень высоко поднимались, значительно выше, чем сейчас идёт линия брюк. Соответственно, они на подтяжках держались. Не было складок, гладкие были. Точно так же и с офицерскими рейтузами, как они тогда назывались. Ну, и отдельная тема – это военная форма, в данном случае, Лёвушки (Нижегородского драгунского полка). Очень характерный такой кирпично-оранжевый цвет, именно для этого полка; больше не было такого цвета. И у тяжёлой кавалерии – а именно к ней, как известно, относятся драгуны, – были чешуйчатые металлические эполеты. И это тоже нужно было не просто узнать, а нарисовать, написать с натуры. И даже здесь нарисованы три звёздочки, обозначающие, что Лев Сергеевич является поручиком. Вы понимаете, можно было бы всего этого не делать! Но мне самому это было важно и радостно, что здесь всё сделано с абсолютной точностью.

— Но Пушкин, конечно, неоднозначный персонаж. Я понимаю, наверное, его образ тоже не классический и не хрестоматийный – как тот, к которому мы привыкли? Почему Вы решили от него отступить? Это не Тропинин, не Кипренский. Отличается от того, к чему мы привыкли со школьных лет.

— Здесь конкретный ракурс лица, конкретные нюансы. Может быть, Пушкина я ещё бы и пописал. Но обратите внимание: лицо Пушкина меняется, когда мы вот так смотрим – а Вы подходите поближе, и это становится Пушкин! Видите? Здесь сделано музейное ограждение от посетителя. Он, может быть, настоящего Пушкина и не увидит.

— А всё-таки образ открывается! Вы знаете, это ведь как образ в скульптуре, который берётся с разных точек зрения. И здесь то же самое. Не просто фронтальное восприятие.

— Это по-настоящему маленькое таинство. Причём я пытался это сохранить. Работаешь здесь? Всё равно ты работаешь маленькой кисточкой сблизи. А отходишь и думаешь: как-то надо, чтобы и издалека сохранялось это ощущение. Но если бы, повторяю, у меня был год или хотя бы ещё месяц в запасе, может быть, я и поработал бы над образом поэта. Просто от музея был получен совет: оставить, чтобы сохранить, чтобы не навредить. Так же, как и Наталью Николаевну оставить. Не навредить. Продуманы были очень серьёзно её скромные украшения. У меня раньше здесь висели более крупные жемчуга и крестик. Но всё равно на венчании крестик должен быть! Это тоже музейщики совещались: нет крестика на бальных и на парадных портретах? Допустим, нет. Но крестик у них мог быть в каком-то потайном кармашке, а на венчании он обязательно должен присутствовать. Есть такие нюансы, что называется, лакомые кусочки. В этом и заключается преимущество художника, кто работает над картиной, где есть персонаж – и как дальше это можно украсить? Вот как, например, дамская сумочка, шитая бисером: это традиция именно той эпохи, когда вышивали сумочки и кошельки и дарили. Даже крышки альбомов вышивались бисером. Кисеты для мужчин, чубуки в обрамлении. Вот это важно! И точно такая же очень серьёзная шаль, стоившая целое состояние по тем временам. Может быть, в этой шали Наталья Ивановна, мать невесты, и венчалась. Или, по крайней мере, эту шаль ей подарил супруг на свадьбу. Т. е. это статусная вещь. Здесь идёт узор «турецкие огурцы», это всё тоже вышито. Вот вам, пожалуйста, нюанс. Кавалерийский темляк? Можно было, конечно, просто что-то такое мазнуть. Но, опять же, это радует сердце знатоков истории – что я нарисовал именно кавалерийский темляк, потому что на шпагах пехотных офицеров или генералов он серебряный, а не чёрный, и кисточка другой формы, длиннее.

Многие говорят: «Все женщины в шляпках, почему?» – ну а как же? Они в храме! Более того: мода на шляпы 1830 года еще сохранила увлечение огромными размерами, как это было в 1820-х годах, с бантами, цветами и перьями. Если бы все дамы были у меня в таких шляпах, тогда они просто позакрывали бы половину людей. Поэтому многие изображены в маленьких шляпках под названием «капоры». Их могли носить и девочки, тоже вот младшая Вяземская у нас представлена. Могли быть какие-то береты. Наверное, мы так в целом прошлись по всей работе. Здесь, видите, тоже сумочка висит. Да, там кошелёчек, где могла лежать пудреница. И здесь как раз Екатерина Николаевна Гончарова, сестра Натали, в платке изображена. Это редко, когда бывало, всё-таки в шляпках больше, но вот она нарядилась так, как надо в храм.

Они же сразу садились в экипажи, изнутри подогретые. Туда угольки иногда приносили.

— Да, специальные жаровни. С XVIII века ещё была традиция.

— И поэтому никто не мог простудиться. Все сразу ехали на Арбат, уже на весёлое торжество.

Сегодня была необыкновенная встреча с живым классиком, великолепным художником. Это редчайший случай – где же мы ещё услышим такой замечательный рассказ? Я хочу подчеркнуть, что Дмитрий Анатольевич – не только прекрасный, талантливый живописец, но и великолепный рассказчик. Это не всякий умеет.

Мы, искусствоведы, можем много фантазировать и, вероятно, не так точно раскрываем творческий процесс. А кто лучше самого мастера расскажет о своём замысле, о том, как он работал?

Думаю, что образ поэта получился неоднозначным, но это и хорошо. Он не такой «забронзовевший» Пушкин. Он живой. А самое главное – это счастливый Пушкин!

Людмила Маркина,
заведующий отделом живописи XVIII – первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи,
заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения, профессор

Выставка «Возрождение»

Зажги свечу вместо того, чтобы проклинать тьму, и собственным поведением служи примером для подражания.
Вазген I

6 октября 2024 года на территории армянского храмового комплекса в Москве (Олимпийский проспект, 9) в музее «Тапан» с благословения Главы Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской Церкви Езраса (Нерсисяна) открылась уникальная выставка «Возрождение», посвящённая истории Армении.

Выставка произведений современных художников России и Армении рассказывает о становлении и развитии армянского этноса и представляет масштабные живописные полотна, в которых образно раскрывается эволюция духовного и культурного наследия страны. Работы мастеров станковой живописи выполнены в реалистичной манере с высоким профессионализмом, основанным на богатейших традициях русской и национальных художественных школ.

События, изображаемые современными художниками, передают ключевые, переломные моменты становления армянского государства, повлиявшие на ход истории.

«Я с детства интересовался историей и в ней находил ответы на многие вопросы. С годами пришло осознание, что именно история является самым мощным источником патриотизма. С её помощью детям и молодёжи легче привить любовь к Родине, интерес к национальным корням и стремление к справедливости. Так получилось, что армянский народ, один из древнейших народов человечества, проходя сквозь многочисленные испытания на протяжении тысячелетий, не смог сохранить все свои достижения. Однако многие великие историки разных эпох оставили достаточно упоминаний об Армении, её культуре и правителях. Все эти исторические сведения с помощью историков я по крупицам собираю уже 30 лет, а профессиональные художники передают их в полотнах».

Хоренаци пишет, что в Троянской войне участвовал также нахапет Зармайр. Он по указу Ассирийского царя Тевтамоса отправился с эфиопскими войсками на помощь осаждённой Трое. По просьбе царя Трои Приама Нахапет Зармайр, добравшись до Трои, «получив там рану от эллинских храбрецов, умер, но желал бы я, чтобы это было от Ахиллеса, а не от какого-либо другого из храбрецов». И хотя в «Илиаде» нет упоминаний об Ассирийском царе Тевтамосе, отправленном им вспомогательном войске, однако, греческий историк Диодор Сицилийский (1 в. до Р.Х.) в 22-ом разделе второй книги своей истории пишет, что Тевтомос по просьбе Приама отправился на помощь троянцам. Армянские авторы уже следующего после Хоренаци периода, на основании различных традиций, пишут, что Зармайр погиб в битве с Ахиллесом.

История Армении насчитывает несколько тысячелетий (с 2492 до н.э.), в течение которых происходили судьбоносные события для всего мира. Здесь сталкивались империи и цивилизации, случались природные и устроенные людьми катастрофы; иногда вереница войн не прекращалась десятилетиями, но удивительным образом Армения всегда выживала. С незапамятных времён до падения армянской государственности в XIV веке страной правили 8 царских династий. В разное время армянские правители носили разные титулы от «царя царей» до «сатрапов». И личности среди них попадались самые разные – от талантливых завоевателей и истинных защитников Отечества до трусливых предателей. Но, к сожалению, сохранились портреты лишь немногих из них. На выставке представлены пятьдесят восстановленных портретов царей и цариц. Также планируется запечатлеть на холсте всех Верховных Патриархов Армянской Апостольской Церкви и Католикосов всех армян, а это более ста тридцати портретов. К выставке были подготовлены десять портретов церковнослужителей.

М. В. Фаюстов «Тигран II Великий и Гней Помпей заключают Арташатский договор в 66 г. до н.э.» (2020-2022). Холст, масло. 200х299 см

Известный полководец Рима Гней Помпей во главе парфянского войска нападает на Армению, однако терпит поражение под Арташатом. Помпей, видя, что не может захватить Армению, соглашается заключить с Тиграном Великим коалицию. В 66 г. до Р. Х. в лагере римских войск состоялись переговоры. На торжественной встрече Помпей и Тигран Великий заключают договор, по которому Тигран Второй сохраняет за Арменией все исторические границы от Евфрата до реки Куры и Каспийского моря. По Арташатскому договору Армения также признаётся союзником Рима и дружеской страной.

Сюжеты исторических картин всецело подтверждаются армянскими легендами и преданиями. Но в качестве материала для создания больших художественных полотен с благословения Папы Римского Артуром Асатряном были взяты иллюстрации, представляющие собой графические произведения познавательного характера и дающие общее представление о прошлом Армении через отдельных героев и дошедшие до наших дней документы известных баталий. Впервые эти графические работы были опубликованы в конце XIX века на острове Святого Лазаря в Венеции, где и хранятся до настоящего времени. Сохранившиеся работы блестяще выполнены в итальянской классической живописной манере XVIII века тремя известными художниками того времени: Джулиано Дсассо (1833-1889), Дж. Фузаро (XIX в.) и Джузеппе Канелла (1788-1847).

Египетский султан в 1266 г. с 30-тысячной армией вторгается в Киликию, захватив ряд крепостей, в том числе и город Сис. Царь Киликии Хетум I делит армянскую армию на три части. Первую возглавляет сам и отправляется к монголам просить помощи, второй части поручает защиту ущелий, называемых «Двери», а третью часть во главе с сыновьями Торосом и Левоном отправляет на защиту позиций в ущельях Чёрных гор, на пути в Киликию. В битве с армией султана князь Торос, младший сын, погибает, а старший – Левон, попадает в плен.

М. В. Фаюстов «Въезд Ваана Мамиконяна в Эчмиадзин после мирного договора» (2022-2023). Холст, масло. 280х450 см

После Аварайской битвы в Армении продолжились народные волнения, которые в 481-484 г.г. переросли в организованное восстание, возглавляемое Вааном Мамиконяном. На протяжении трёх лет армянские силы оказывали сопротивление, одерживая блестящие победы в битвах. Персы предложили Ваану в 484 г. заключить мирный договор, по которому армяне получают полную свободу вероисповедания и внутреннее административное самоуправление. После Нварсакского мира Ваан Мамиконян с большими почестями возвращается в Армению и отправляется к царю Вагаршаку, который назначает его главнокомандующим армянскими войсками.

На картине изображён один из величайших исторических деятелей Армянской истории – Тигран II. За свои деяния и достижения он удостоился титула «Великий». Он был сыном Тиграна I из рода царей Арташесидов. С 70-х годов до Р. Х. господство Тиграна Великого распространилось от Каспийского моря до восточных берегов Средиземного моря и от горных хребтов Большого Кавказа до Красного моря. Рядом с ним всегда находилось много царей из соседних государств, которые сопровождали его, выполняя его распоряжения.

Ещё задолго до них, благодаря обширной научной, образовательной и просветительской деятельности мхитаристов, обосновавшихся на венецианском острове Св. Лазаря в начале 1700-х годов, в итальянской среде возник большой интерес к армянам и армянской истории. Многие известные итальянские мастера затрагивали в своих произведениях армянскую тему. Известные картины Франческо Дзуньо (1708–1787) «Григорий Просветитель, крестящий царя Трдата», Франческо Маджотто (1750–1805) портреты Св. Месроп Маштоц и Св. Саака Партева, картины Ридзантини «Мар Аббас Катина передаёт книгу истории Армении царю Вагаршаку» (1836), «Битва при Аварайре» Леонардо Гаванини (1872), «Апостол Варфоломей крестит армянского царя» Пальмы иль Джованни, Анри де Лаборда «Рыцари ордена Св. Иоанна, восстанавливающие христианство в Армении в 1347 году» (1844) и другие картины, большая часть которых сегодня хранится в Музее Святого Лазаря. Однако практически полное освещение истории Армении посредством живописных работ реализуется впервые.

Святой Григорий Просветитель (ок. 252-326) – просветитель Армении и первый каталикос всех армян. В средневековом рассказе так описывается святой Григорий, которого пастухи нашли через некоторое время после его смерти. «По повелению Божию святитель Григорий был найден пастухами, сидящим как живой, на деревянном образе Престола, лицом на восток, с простёртой апостольской десницей». Армения стала первым христианским государством в истории. Канонической датой принятия христианства Армянская Апостольская церковь считает 301 г. при правлении царя Трдата III. Именно отсюда христианство начало свой путь от эпохи гонений к превращению в крупнейшую мировую религию, охватившую около трети населения земного шара.

В течение 11 лет армянское войско ежегодно атаковало Персию, обращая в бегство, в том числе, и самого царя Арташира. Последний в отчаянии созвал совет военных руководителей, губернаторов провинций и вождей подвластных племён, на котором объявил награду тому, кто сумеет «отомстить» армянскому государю. На зов откликнулся парфянин Анак, который пообещал устранить Хосрова II и которого за это Арташир пообещал короновать и сделать «вторым после себя», а также оставить за ним парфянские земли. В Армению Анак с родственниками, которые одновременно были его подельниками, прибыл под видом остатков истреблённого Сасанидами парфянского рода. Путники были радостно встречены Хосровом, а сам Анак в Армении вознесён на высочайший пьедестал по иронии судьбы, «второго после царя». А спустя несколько месяцев он вместе с родным братом убил армянского государя в столице Армении Вагаршапате. Убийц, впрочем, сразу же настигли приближённые Хосрова и сбросили в реку с моста. Позже был уничтожен весь род Анака. Это произошло в 268 году.

На картине изображён обед у патриарха Бакура, на который был приглашён Трдат III. В ходе трапезы возник спор из-за женщины, наложницы Бакура. Трдат схватил со стола вазу и бросил её в соперника. Трдат, притянув эту женщину к себе, распростёрся перед сотоварищами по столу и поцеловал её, как неудержимый влюблённый. Бакур ревниво набросился, чтобы отобрать у него свою женщину. Но Трдат встал, схватил вазу как оружие и оттолкнул сотоварищей от стола. Как будто явился новый Одиссей, вырезавший любовников Пенелопы, или произошла битва между Гапитами и Зачарованными на свадьбе Перитоса. Он тотчас же сел на коня и вместе с наложницей отправился в Шпер.

Артур Асатрян любит и изучает культуру Армении, понимая её важность для национального возрождения, прикладывая все силы и средства для популяризации истории и культуры среди молодого поколения. Не раз в длинной и трагической судьбе армяне жертвовали своими жизнями, спасая библиотеки и церкви. Возможно, многие войны в прошлом сильно повлияли на сохранность памятников культуры, но армяне всё ещё говорят на том же самом языке, на котором их предки говорили тысячи лет назад, и мы можем проследить чёткий путь армянского наследия задолго до рождения многих цивилизаций. В средневековой Армении развивалась архитектура, существовала церковная музыка. Книги часто иллюстрировались миниатюрами, имеющими самостоятельную художественную ценность. Сохранились хачкары, самый характерный символ армянской идентичности – символы новой, вечной жизни. Цель Артура Асатряна была одна – не допустить, чтобы подрастающее поколение оторвалось от своих корней.

Это история, когда царя Аршака в тюрьме навещает его военачальник, армянский полководец Драхтамасти. Долгие годы Аршак сидел в тюрьме, и никому не разрешалось даже упоминать его имя. Персидский царь Шапуг в награду за проявленную добросовестную службу разрешает военачальнику Драхтамасти встретиться с армянским царём Аршаком. Для встречи накрыли праздничные столы и пригласили музыкантов. После рассказа о том, что с ним случилось, Аршак берёт со стола нож для фруктов и убивает себя. Его преданный военачальник под впечатлением от того, что он стал свидетелем смерти бывшего царя, тут же убивает себя таким же способом.

Артур Асатрян абсолютно уверен, что современная молодежь должна знать свою историю, гордиться своими предками, которые сохранили для них землю, веру, письменность и государственность. В своём развитии армянский народ прошёл эпохи подъёма и упадка национальной государственности, миграции и перемещения народов, испытав влияние различных религий и культур, взаимодействуя со многими цивилизованными и варварскими народами, он пронёс через все перипетии исторической судьбы свою национально-культурную самобытность.

Особенность выставки в том, что представители других национальных культур, знакомясь с традициями и обычаями народа, ощущают причастность к судьбам этого народа и искренне сопереживают им. Особенно приятно было слышать слова гордости и одобрения от представителей братских народов.

Гости, посетившие выставку, высказали слова благодарности и уважения Артуру Асатряну и откровенно признались, что испытали гордость за армянский народ. Интересный факт, в «Книге рекордов Гиннеса» значительная часть достижений принадлежит армянам. Многие вещи, которые нас сопровождают в жизни, созданные для удобства и облегчения труда, придумали армяне. Представленной экспозицией Артур Асатрян старается напомнить людям об исторической памяти, присущей армянскому народу. В настоящее время основная масса армян проживает за пределами исторической родины, но генетическая память не даёт забыть им своё достойное происхождение.

На картине, в центре композиции изображён Левон Первый или Великий, восседающий на троне при венчании его на царство. Справа изображены его воины, а слева – представители церкви. Празднование коронации Левона, как пишут армянские и средневековые авторы, длилось восемь дней. Множество послов, гостей, представителей других государств приехали с дарами поздравить молодого царя и просить поддержать соседние царства и взять под свою защиту.

Вызывает большое восхищение уважительное отношение в их семьях к пожилым людям, почитание матерей, трогательное, бережное внимание к памяти предков. Нигде у других народов в речи вы не услышите так часто произносимые слова «брат» или уважительное «Джан», означающее «дорогой», «милый» или часто используемое словосочетание «кровное родство». Это говорит о сплочённости нации, её сильных исторических корнях.

Многие армяне за рубежом выразили слова поддержки и благодарности Артуру Асатряну за столь значимый проект и за его подвижническую общественную деятельность.

Представленная живописная выставка позволяет увидеть историю древнего народа Армении глазами современников. Экспозиция по-новому ставит вопросы взаимодействия прошлого и настоящего, духовного содружества и сотрудничества между нашими народами.

Ознакомиться с выставкой можно до 23 февраля 2025 года. Предполагается, что окончательным пристанищем всей коллекции станет новый музейный комплекс в Армении в городе Эчмиадзине.

Подобный опыт является перспективным и актуальным в контексте взаимного обогащения национальных традиций и культур разных народов.

Художники, участники
выставки:

А.Шишкин (г. Москва),
М.Фаюстов (г. Москва),
В.Худяков (г. Москва),
В.Графов (г. Москва),
Г.Мнацаканян (г. Москва),
Г.Папоян (г. Ростов-на-Дону),
В.Милюхин (г. Москва),
И.Акжигитов (г. Пенза),
С.Гордеев (г. Королёв),
Р.Герейханов (г. Москва),
А.Уделов (г. Пенза),
В.Спиридонов и А.Барханова
(г. Москва),
А.Апетян (г.Москва),
А.Егоян (г. Москва),
С.Тарвердян (г. Эчмиадзин),
Д.Давтян (г. Эчмиадзин)

Сокуратор выставки,
заслуженный деятель культуры РФ,
член ТОСХ, И. А. Волхонцева

Юбилей Лейлы Хасьяновой

0

Интервью Ольги Семёновой

— Лейла, как известно, все дети любят рисовать, но далеко не все становятся профессиональными художниками. В каком возрасте Вы осознали, что рисование – это не просто увлечение, а Ваше призвание?

— Моим кумиром в детстве был Ж.-Ф. Шампольон (ред. 1790-1832), французский востоковед, основатель египтологии. Я читала книги о его жизни (читать я начала в 4 года), о том, как он работал над расшифровкой текстов Розеттского камня, и с первого класса французской спец­школы № 48, в которую меня отдали в шесть лет, я мечтала посвятить себя археологии. В 8 лет, на каникулах я увлеклась рисованием, и моя мама, мечта которой стать художником не осуществилась, стала всячески поощрять меня в этом увлечении. Потом она предложила мне попробовать поступить в МСХШ им. В. И. Сурикова при Академии художеств. Я предприняла такую попытку: сдала экзамены по живописи, рисунку и композиции, ответила на вопросы по истории искусства. После экзамена меня дома расспрашивали, как рисуют другие дети. Не знаю почему, но я самонадеянно отвечала: «Я – лучше всех». Правда, в списках поступивших моего имени не оказалось. Это был колоссальный удар! Родные потом вспоминали, что я всю дорогу домой шла молча, а переступив порог, рухнула на пол. Тогда я для себя сделала вывод: нужно рисовать ещё лучше! На следующий год я поступила уже первым номером. Для меня это стало важным уроком: я поняла, что за всё в жизни надо бороться.

В школе я училась хорошо, без текущих четвёрок, на меня даже карикатуру нарисовали: я иду, вся изрисованная пятёрками. Одноклассники часто обзывают отличников, считают их зубрилами. Но кто такой отличник? Тот, кто отличается от других. Я отличалась тем, что любила учиться, мне это было интересно. Перед окончанием школы я решила поступать только в МГХИ им. В. И. Сурикова, и мастерская И. С. Глазунова показалась мне самой интересной, я решила поступать только к нему. Меня пре­дупреждали, что он не берёт девочек в свою мастерскую, поэтому одновременно я готовилась поступать в МФТИ. Решила: если не поступлю в мастерскую портрета, пойду сдавать экзамены в Физтех.

— Расскажите о своём учителе. Илья Сергеевич Глазунов – культовая фигура в советской и российской живописи. Блестящий портретист, рисовальщик, книжный график. Наверно, это благо – учиться у него.

— Мастерская портрета Ильи Глазунова была организована в 1978 году. Его имя гремело, это было новое явление в нашей культурной жизни. Он добился славы, признания, стал востребованным художником и решил создать свою школу. В его мастерской портрета были ученики со всех концов СССР, в подавляющем большинстве не москвичи, к Илье Сергеевичу можно было поступить только по таланту, блатных у него не было, именно поэтому я хотела учиться только у него. Мне повезло, что в Суриковском институте абитуриенты держали экзамен под номерами, и под № 23 в 1981 году я к нему поступила.

Чем для меня была эта школа? Она меня очень закалила: для меня не делали исключений, важно ведь не только уметь рисовать, но и выдерживать те испытания, которые тебе выпадают. Так, на летнюю практику Илья Сергеевич отправил нас на БАМ, и в возрасте 18 лет я оказалась на стройке века, только до Новой Чары груженные этюдниками и холстами мы добирались около недели.

Сама личность Ильи Сергеевича притягивала, он не был похож на других художников своим поведением, манерами, внешним видом. Он был прекрасным психологом и заставлял нас изучать людей, вглядываться в них. Мой учитель был очень интересным человеком: остался сиротой и не пропал в этой жизни, много сделал не только для себя, но и для нашей страны. Достаточно сказать о Музее сословий России, его Галерее, и, конечно, его заслуга – создание Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, здание которой он не только отреставрировал, но воспитал несколько поколений талантливых художников. Для меня школа Глазунова стала мощной школой жизни.

— Самый первый зал выставки, в котором представлены Ваши ранние работы 80-х годов, посвящён русской теме. Потом Вы от неё отошли?

— Я долго искала тему для своей дипломной работы. В итоге написала портрет Евпраксии Зарайской: спасаясь от войск Батыя, она предпочла смерть рабству, бросилась с крыши княжеского терема вместе с малолетним сыном. Портреты, которые можно увидеть в этом зале, я писала в качестве подготовки к этой основной работе, собирая материал для исторического портрета. Написав Евпраксию, я эту тему закрыла.

— Вы москвичка, окончили Суриковский институт. Вы ученица Ильи Глазунова. Ощущаете ли Вы себя при этом татарской художницей?

— Конечно. Я всегда гордилась тем, что я татарка. И татарская тема, как показывает моя выставка, стала основной в моём творчестве. Но, конечно, я российский художник. Пожив некоторое время в Казани, я поняла: то, что я получила в Москве, и то, как оценили мою работу, моё творчество, мог сделать только русский народ. Мой учитель в меня поверил, доверил мне мастерскую, в 28 лет я уже занимала профессорскую должность, затем получила учёное звание профессора, меня избрали в члены-корреспонденты РАХ, присвоили звание заслуженного художника РФ. Моему ученику Рустему Хузину, который уехал в Казань, 48 лет. Он много и серьёзно работает, выставляется, постоянно проводит мастер-классы, преподаёт, с супругой воспитывает восьмерых детей, однако он даже не заслуженный художник Республики Татарстан, и в его мастерской я не видела ни одного благодарственного письма или грамоты (а ласковое слово и кошке приятно), от этого мне, как его педагогу и татарке, становится очень горько.

Эти разные, разные, разные лица…

— На выставке представлено более 100 Ваших работ. Подавляющее большинство из них – портреты наших современников, но есть и пейзажи, и натюрморты. Они писались для отдохновения? Портрет – жанр более сложный?

— В живописи всё сложно, если говорить о высоком профессиональном уровне. Архисложно написать историческую картину, это вершина живописного мастерства. Портрет, по большому счёту, вторичен, но мне нравится этот жанр, потому что я люблю людей. Я всегда старалась писать тех, кто был мне интересен, поэтому у меня получились циклы портретов учёных, востоковедов, лётчиков. У каждого моего героя я чему-то училась, общение с ним, пусть даже краткое, помогало мне как человеку. В 1995 году я писала Расула Гамзатова, он мне позировал. Расул Гамзатович – мудрый человек, гениальный поэт, каждое его слово на вес золота. Я всегда с большой теплотой вспоминаю его «музу», жену, восхитительную Патимат Саидовну.

— На выставке, как мне кажется, есть портреты, которые выражают некие обобщающие идеи. Портрет муфтия шейха Равиля Гайнутдина – это воплощение духовности, портрет И. Щипиной-Дарминовой – это обобщённый образ человека, поклоняющегося золотому тельцу…

— Говорят: не дай Бог жить в эпоху перемен, хотя это сложно, но и чрезвычайно интересно. Для меня, как для художника, было важно найти тех людей, кто действительно характеризует наше время. Ведь зачастую те, кого мы видим ежедневно на телеэкранах, и чьи имена у нас на слуху, героями нашего времени не являются. Беда в том, что мы часто не знаем тех наших современников, о которых годы спустя скажут: это был гений! Например, композитор В. Ф. Вавилов (1925-1973), автор многочисленных музыкальных шедевров, писал прекрасную музыку, но при жизни славы не обрёл, так как был уверен, что его сочинения неизвестного самоучки с банальной фамилией никогда не издадут!

В портрете И. Щипиной-Дарминовой я хотела поразмышлять – кто же является кумиром современного поколения? Когда я училась в школе, у нас мальчики хотели быть не бизнесменами, а космонавтами, а девочки – учителями или врачами. Сейчас приоритеты, нравственные идеалы совсем иные, уваровская триада «Православие, самодержавие, народность» сменилась на «Вилла, яхта, гидросамолет».

На открытие выставки пришли мои ученики, ими я горжусь, они талантливые художники, большие труженики. Я увидела их усталые, даже измученные лица, а ведь они себя «сливками общества» не ощущают и не говорят о себе, как об элите, они просто работают и созидают. Творчество – сложный процесс, не случайно великие художники Леонардо и Микеланджело изображали себя в образе апостола Варфоломея, мученика, с которого содрали кожу. Ведь чтобы что-то создать, нужно с себя живого кожу содрать – в этом суть истинного творчества, и даже с содранной кожей может не получиться то, что ты задумал.

Что касается мусульманских деятелей, то я начала их писать, когда ушла с преподавательской должности. Всё в моей судьбе получилось логично: когда человек полон сил, он должен работать на благо своей страны, своего народа: я почти четверть века посвятила высшему художественному образованию, а с возрастом он должен больше думать о душе. Сейчас я посвящаю свое время этому, поэтому, естественно, я написала нашего муфтия шейха Равиля Гайнутдина – человека, являющегося образцом для каждого мусульманина и вызывающего глубочайшее уважение. Он уже много лет ведёт нашу умму через все выпавшие на долю нашего Отечества испытания. У многих можно найти «тёмные пятна», многие оступались, а шейх Равиль Гайнутдин – человек, которого не в чем упрекнуть.

Я как-то читала дневник коллекционера, мецената И. Е. Цветкова (ред. 1845-1917). Он собрал прекрасную коллекцию рисунков и картин, которая в большей своей части вошла в собрание ГТГ. В дневнике Иван Евменьевич описал, как шёл к своей цели, голодал, болел туберкулезом, как собранные деньги тратил на искусство. Была в дневнике и такая фраза: «Очень бы хотел, что тот, кто меня читает, понял бы меня». Портреты мусульманских деятелей – это портреты людей, которые многое сделали для нашей общины, для России, многие из них не всегда были поняты и оценены при жизни, о некоторых из них вообще забыли на долгое время. Я благодарна Дамиру хазрату Мухетдинову, заместителю муфтия, который предложил мне в 2016 году написать портрет выдающегося мусульманского учёного XIX века Шихабутдина Марджани. Я с удовольствием согласилась это сделать и хочу продолжить историческую тему, но надеюсь на помощь историков. Не хочется, чтобы картины, посвящённые истории татар, носили поверхностный характер, хотя я кандидат исторических наук, но тема моих научных интересов находится далеко от истории моего народа. Необходим тесный союз художника и историка, потому что исторический портрет и тем более историческая картина – это, в первую очередь, научный труд, а он требует серьёзных и глубинных знаний.

— Вы писали очень многих известных людей – генерал-майора милиции, уполномоченного по правам человека Т. Н. Москалькову, сына прославленного героя Гражданской войны генерал-майора А. В. Чапаева, члена подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» В. Д. Борц… Список можно продолжать и продолжать. Что Вас должно пора­зить в человеке, чтобы Вам захотелось написать его портрет?

— Характер. Татьяна Николаевна Москалькова меня поразила: это умнейшая женщина, очень красивая. Помню, была выставка И. С. Глазунова. Часть экспозиции в Манеже он отдал под работы педагогов и учеников Академии живописи, ваяния и зодчества. Я пригласила её на открытие, и Татьяна Николаевна пришла. Шла пресс-конференция Ильи Сергеевича, во время которой на него, в прямом смысле слова, накинулись журналисты. Тогда Татьяна Николаевна вышла и произнесла такую речь, что даже Илья Сергеевич был поражён её словами. Нынешняя её должность как нельзя лучше ей соответствует: она может защитить человека, может вызволить и вызволяет наших военных из плена. Это мощная личность.

А. В. Чапаев (ред. 1910-1985) мне позировал. Истинный военный, всегда подтянутый, строгий, любивший точность. Он, как мне представляется, всю жизнь старался соответствовать своему отцу, боялся подвести его память. К сожалению, выйдя на пенсию, он недолго прожил – это к вопросу о деле, которому человек служит. Я постаралась это отразить в портрете. В. Д. Борц (ред. 1927-1996) жила со мной по соседству. Я помню, приходила к ней домой, и она мне позировала. Я хотела её написать: судьба молодогвардейцев мало кого в то время оставляла равнодушным.

— Галерею Ваших героических образов дополняют портреты лётчиков. Как появилась эта серия?

— Моя мама всю жизнь проработала в ОКБ им. А. И. Микояна, она занималась проблемой боевой живучести самолетов. Естественно, я писала лётчиков этой фирмы: для меня они настоящие герои. Степан Анастасович Микоян, Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель приходил ко мне на Мясницкую, 21 позировать. В юности я писала портрет заслуженного лётчика-испытателя СССР В. К. Коккинаки, с его внуком Костей Коккинаки мы в детстве отдыхали в пионерском лагере «Зенит», были в одном отряде. Тема авиации мне очень близка. Когда во время войны в Югославии в 1999 году наш МиГ-29 подбил Стелс – американский самолёт-невидимку, у нас дома был праздник!

Возвращаясь к разговору о нашем времени: все люди, о которых мы сейчас говорили, элитой себя не считали и не называли. Даже люди творческих профессий. Я написала портрет Глеба Матвейчука, актёра, певца, композитора. Когда услышала, как два раза подряд он спел каватину из оперы «Норма» Беллини, то была просто сражена его талантом. Это совершенно другое, новое поколение нашей творческой интеллигенции. Поэтому, глядя на тех, кто себя незаслуженно называет элитой, я понимаю: это уйдёт, как пена, и на первый план выйдут те, кто своими делами, своим талантом, своими героическими поступками действительно заслужили, чтобы их называли элитой нашего общества. Хочется, конечно, чтобы это произошло при их жизни.

«Зачем тебе это польское искусство?»

— Лейла, большинство Ваших научных работ посвящены двум польским художникам или художникам с польскими кровями. Это Генрих Семирадский и Ян Матейко. Чем можно объяснить этот научный интерес?

— Чтобы ответить на Ваш воп-рос, придётся вновь вспомнить студенческие годы. И. С. Глазунов постоянно на летнюю практику возил нас в Ленинград, организовывал экскурсионные программы. Мы выезжали в пригороды, посещали все музеи, занимались копированием в Эрмитаже. В Русском музее одна картина меня поразила – это была «Фрина на празднике Посейдона в Элевзине» Г. И. Семирадского (ред. 1843-1902). О его творчестве тогда практически ничего не было известно, хотя во второй половине XIX в. его имя гремело не только в России, но и в Европе и Америке, однако в советское время он был практически забыт. С 18 лет я начала о нём собирать всё, что мне удавалось найти, поэтому, когда я приезжала на практику в Ленинград, у меня были письма во все архивы, где я искала о нём материалы, в 2001 году защитила диссертацию. В ней я посвятила отдельную главу причинам, по которым, на мой взгляд, о Семирадском забыли. Он был сокурсником И. Е. Репина, который в студенческие годы находился под его колоссальным влиянием. Семирадский был блестяще образован, получал первые премии и был в Академии номером один. Судя по письмам, по тому материалу, который мне удалось собрать, у Репина была определённая художническая ревность, он всю жизнь вёл соревнование со своим бывшим соучеником. К тому же оба этих выдающихся художника были лидерами двух противоборствующих в то время течений – передвижничества и академизма.

Второй польский художник – Ян Матейко (ред. 1838-1893) – это художник, который воспитал себя сам, поэтому изучение его творчества очень важно для понимания формирования исторического живописца. Не говоря уже о том, что, прожив всего 55 лет, он очень много написал. Это был величайший труженик, учёный, польский гений. Я выступала на многих международных конференциях с докладами о его творчестве, поэтому, когда общество искусствоведов в Кракове праздновало своё 80-летие, мне было очень приятно, что мой доклад, посвящённый ему, был отобран и напечатан в юбилейном сборнике.

Когда я стала заниматься польским искусством, Илья Сергеевич недоумевал: «Зачем тебе это польское искусство? Лучше заниматься итальянским и ездить в Италию». Я сама много лет не могла себе объяснить, почему меня привлекло именно польское искусство. А потом у своих родственников я нашла фотографию своего прадедушки и прабабушки с младенцем (моим дедушкой). На обратной стороне фотографии было написано «Варшава» и адрес фотоателье. Я была на том месте, где оно когда-то находилось, это недалеко от дома, в котором родилась Мария Склодовская-Кюри.

— Как появился портрет Кшиштофа Пендерецкого?

— В Польше я выступала с докладами и лекциями, но мне хотелось проявиться и как художнику. Очень хотелось написать скульптора Марьяна Конечного (ред. 1930-2017), ректора Краковской академии искусств и почётного члена нашей Российской академии художеств, который учился вместе с И. С. Глазуновым и много рассказывал мне об их студенческих годах, они и умерли в один месяц и год. Польское искусство очень страстное, эмоциональное, что подтверждает памятник героям Варшавы этого выдающегося польского скульптора. Мне близки такие образы, как его варшавская Ника, и я написала портрет пана Марьяна.

Встретиться с Кшиштофом Пендерецким (ред. 1933-2020) мне помогла наш атташе по культуре в Польше Анастасия Шубина. Я люблю музыку, но композиторов до этого не писала. Хотелось посмотреть, какой он в жизни – всемирно признанный композитор, при жизни уже ставший классиком. Пендерецкий меня принял у себя дома, во время позирования он работал над очередным музыкальным произведением, о чём-то думал, правил партитуру. За этим процессом я его и написала.

О современном искусстве

— Лейла, в название одной из Ваших научных статей вынесена примечательная цитата «…искусство за последнее время значительно пало…». О профессионализме и дилетантизме в искусстве. Семирадский и Дягилев». Можем ли мы эти слова о «падении искусства» отнести к искусству наших дней?

— Конечно. Почему для меня важна академическая школа? И почему так важен для меня Семирадский? Его эпоха, эпоха академизма – это время, когда существовали чёткие критерии оценки творчества художника. Сейчас критерии размыты, а в качестве оправдания разного рода художественных поисков приводится фраза «пусть цветут все цветы». Но ведь цветы бывают разные: существуют ядовитые цветы, цветы, которые едят насекомых. Когда я преподавала в Академии и была проректором по научной работе, я всегда говорила студентам-искусствоведам: можно быть плохим художником – от этого вред только тебе самому, но быть безграмотным искусствоведом – преступно, потому что искусствовед формирует художественный вкус людей. Он обязан формировать критерии искусства, тесно взаимодействовать с творцами, как это делали в своё время В. В. Стасов, В. П. Буренин, А. Н. Бенуа.

Поскольку критерии оценки искусства сегодня отсутствуют и нет представления о том, каким искусство должно быть, то как можно формировать вкус зрителя, который становится «всеядным»? А фраза, которую Вы процитировали, принадлежит как раз Г. Семирадскому, одному из самых ярких представителей академической школы.

Тебе посвящается…

— Ваша выставка в Академии художеств не имеет названия. Но оно должно быть, как мне кажется. Ваше предложение?

— Этот же вопрос о названии мне задала главный специалист Управления музейной и выставочной деятельности РАХ, искусствовед Н. Г. Шепелева, которая занималась экспозицией, за что я ей бесконечно благодарна. У меня все выставки с посвящением. Первую, прошедшую в залах Академии в 2016 году, в преддверии 8 марта, я посвятила своему другу Сажи Умалатовой. Её портрет я написала 31 год назад, она поразила и поражает меня своей непоколебимой гражданской позицией и политической прозорливостью.

— На афише нынешней выставки – портрет, который некоторым может показаться неожиданным. Это Апти Алаутдинов, командир добровольческого формирования «Ахмат».

— В феврале 2022 г. я серьёзно заболела и около года могла только лежать и слушать радио. Я постоянно слушала передачи, в которых он принимал участие, говорил о событиях на передовой, меня поразила его прекрасная речь, в которой, несмотря ни на что, не было ни боли, ни горечи, ни страданий, а была только уверенность в нашей победе и огромный заряд позитива… Сама мысль о том, что люди в одно время со мной претерпевают ещё большие испытания, муки, боль, давала мне силы для борьбы с болезнью. Получилось так, что Апти Аронович вселил в меня силы и терпение. В его портрете, который представлен на этой выставке, я постаралась выразить всю мою глубочайшую благодарность этому человеку, который помог мне выстоять. У меня сразу родилась идея написать его портрет, я начала работать над ним в августе 2023 года, как только вернулась после лечения в Москву. Потом оказалось, что мы с ним родились в один день – 5 октября, только у него в 2023 году был юбилей, а мне исполнилось 60 лет. Так что эта выставка, организованная Российской Академией художеств, приурочена к моей круглой дате. Я посвятила эту выставку ему и тем людям, которые борются и гибнут за то, чтобы жизнь наша стала лучше.

В заключении — о главном

— Лейла, Ваше жизненное кредо?

— Служить своей стране. Приносить пользу. Быть хорошим человеком, что очень трудно. Моя бабушка всегда говорила – живи и помогай жить другим. Этого принципа придерживалась и моя мама. Стараюсь придерживаться и я.

— Человек, который оказал на Вас наибольшее влияние?

— Моя мама и бабушка. Они прожили непростую жизнь и оставались необыкновенно добрыми людьми. Моя мама, одна, будучи с двумя малолетними детьми на руках, отказывала себе буквально во всём, чтобы я получила художественное образование. Поэтому всё, что я делаю, я делаю с мыслями о моей маме.

— Ваше напутствие молодым художникам?

— Я всегда своим студентам говорила – трудитесь! Совершенствуйтесь! Работайте так, чтобы потом не было сожаления о бесцельно прожитом времени, потерянных годах жизни. Оставайтесь хорошими людьми. Самое главное для художника – быть гражданином. Это, к сожалению, забывает наша творческая интеллигенция, а это должно оставаться всегда на первом месте, потому что, когда это на первом месте, всё срастается и получается так, как надо.

У меня был очень хороший ученик Александр Левченков. Он решил в качестве выпускной дипломной работы написать портрет Валентина Гафта. Я его отговорила. Он закончил Федоскинское училище лаковой миниатюрной живописи, и я предложила ему написать тех людей, которые посвятили этому ремеслу свою жизнь. Он написал портрет И. Ф. Ветрова (ред. 1919-2003). Это художник, педагог, который во время Великой Отечественной войны спас ценные экспонаты – образцы лаковой миниатюры. Александр написал его в центре и рядом двух его учеников, которые продолжили его дело.

Если Вы спросите, испытывала ли я когда-нибудь триумф? Отвечу – да, это было на защите дипломной работы Александра. Пришло всё Федоскино, и нас с ним забросали цветами. Надо знать, кому служить и кого воспевать! Это бы я сказала всем молодым художникам.

— Благодарю Вас.

Зураб Церетели. «Больше, чем жизнь»

0

Персональная выставка президента Российской академии художеств Зураба Церетели открылась в Пекине

4 сентября 2023 года в залах Национального музея изобразительных искусств Китая открылась персональная выставка Президента Российской академии художеств, народного художника СССР и России Зураба Церетели.

В церемонии открытия приняли участие директор Национального музея изобразительных искусств Китая У Вейшань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китае Игорь Моргулов, деятели искусства Китая и России.

Выставка была приурочена к 60-летию Национального музея изобразительных искусств и прошла в преддверии 90-летнего юбилея З. К. Церетели.

Ранее российское искусство неоднократно демонстрировалось в пространстве музея, но персональная выставка, где представлено творчество только одного мастера, прошла впервые. Событие, безусловно, явилось ещё одним примером крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества Китая и России, Национального музея изобразительных искусств Китая и ведущих российских учреждений культуры, в том числе Российской академии художеств! На открытии присутствовал ряд выдающихся художников Китая, которые являются зарубежными академиками Российской академии художеств.

«Больше, чем жизнь» –эти слова так ёмко и так полно раскрывают суть и истинный смысл жизни в искусстве знаменитого художника Зураба Церетели, чьё творчество расширяет возможные рамки понимания и восприятия искусства как такового. В названии выставочного проекта можно увидеть разные смыслы. Это и посвящение себя искусству целиком и полностью, когда каждая минута жизни творца обращена к акту созидания, к творческому действию. Это и произведения искусства, которые живут своей жизнью в разных странах мира, символизируя безграничные возможности диалога культур, единения истории и современности энергией искусства.

В экспозиции было представлено 55 работ, в число которых вошли живопись, скульптура, графика и эмаль. Значимым событием выставки стала передача 10 предметов в дар Национальному художественному музею Китая.

Существует устойчивая гипотеза, что в творческой жизни каждого большого художника имеется главная тема, которую он стремится раскрыть в каждом своём произведении. Чтобы выразить себя, Зураб Церетели прошёл по разным дорогам, его линии жизни крепко сплелись в единый узел, название которому искусство. Какая же тема может называться главной и может ли она объять всё пространство его жизни и творчества? Кто-то скажет – тема Любви, Веры, Добра, и будет прав. Однако, глядя на произведения мастера, убеждаешься, что главная его тема – это сама жизнь в её сиюминутных зарисовках и монументальных полотнах вечности, в её камерности и грандиозном масштабе. И этот масштаб видится несказанно шире, чем рамки привычного! Ведь фантазия истинного художника расширяет эти границы и открывает нам пространство, большее, чем жизнь!

Выставочный проект познакомил с творческим миром выдающегося художника, чей масштаб поистине поражает. Церетели получил известность в 1960-е годы ХХ века как художник-монументалист, мастер художественного синтеза. В разные годы в СССР, России и за рубежом раскрыл себя в скульптуре, живописи, графике и эмалях. В настоящий момент колоссальное наследие художника составляют не только монументальные композиции, украшающие города разных стран мира, но и более 5000 живописных произведений, более 10000 произведений графики и эмали. Широко известны дизайнерские решения интерьерных пространств, которые Церетели создал по всему миру.

Зураб Церетели неоднократно посещал Китайскую Народную Республику, в рамках одной из поездок в 2015 году провёл специальный мастер-класс, который был организован Национальным музеем изобразительных искусств Китая, а натюрморт с подсолнухами мастер передал в дар музею.

В течение сентября многочисленные зрители (а их насчитали около 3 миллионов) получили уникальную возможность познакомиться с яркими страницами творчества мастера, выразительно представленными в экспозиции «Больше, чем жизнь», почувствовать энергию света, тепла и любви, которыми проникнуты произведения выдающегося художника современности! А уже в октябре в одной из галерей современного искусства Пекина открылась выставка графических работ мастера.

Крепкие дружественные взаимоотношения между Российской академией художеств и организациями культуры и искусства Китая активно строились и развивались на протяжении последних 15 лет. Как результат – соглашения о сотрудничестве по линии образования, науки, музейного обмена. Целый ряд выдающихся художников Китая стали почётными зарубежными академиками. Сегодня они оказывают значительное содействие продвижению художественной культуры России в Китае.

2024 год, объявленный годом России и Китая, будет отмечен целым рядом интересных проектов, как в России, так и в Китае. Российская академия художеств и Московский музей современного искусства, под руководством Зураба Церетели, примут активное участие в разработке и реализации этих проектов.

К юбилею президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели подготовлена обширная выставочная программа, запланирован ряд персональных выставок автора в разных городах России.

Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил проект «Два юбилея», открывшийся в преддверии 90-летия одного из самых известных художников современности З. К. Церетели и в честь грядущего 1000-летия первого летописного упоминания Суздаля.

Экспозиция расположена в уникальном памятнике архитектуры XVII века – Посадском доме, интерьеры которого на несколько месяцев наполнятся живой творческой атмосферой. Инсталляция, рассказывающая о жизни и творчестве мастера, передаст обстановку его мастерской – грузинского дома со столом и мольбертом, песнями и цитатами, фотографиями и картинами, эмалями и скульптурами. Прославленного скульптора и монументалиста многое связывает с древним городом. В своё время именно З. К. Церетели откликнулся на призыв Владимиро-Суздальского музея-заповедника возродить часовню-памятник на могиле национального героя России Дмитрия Пожарского в Спасо-Евфимиевом монастыре: он воссоздал по старинным чертежам и передал в дар рельефную входную группу для мавзолея. По его поручению студенты Академического института им. В. И. Сурикова сделали копию мозаичной скульптуры «Спас на троне» для этой усыпальницы. Кроме того, автор подарил в коллекцию музея несколько своих работ. Идея выставки «Два юбилея» появилась как знак благодарности и признания его заслуг в помощи Суздалю.

Государственная Третьяковская галерея уже представила публике расширенную экспозицию произведений живописца, скульптора, монументалиста и педагога З. К. Церетели, приуроченную к его юбилею.

Несколько крупных выставок юбиляра состоялось в Москве – в том числе «Зураб Церетели. Солнечный сад» в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке, 25 и расширенная экспозиция произведений З.К. Церетели в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) на Крымском Валу, 10.

Российская академия художеств в рамках юбилейного года организовала более 30 персональных проектов художника по всем городам и регионам России, где они пользовались неизменным успехом у зрителей.

З. К. Церетели – это мастер, для которого искусство стало пространством возможностей для утверждения диалога культур, особым видом дипломатии, который сближает народы и говорит на универсальном изобразительном языке, лишённом трудностей перевода!

Материал подготовлен на основе
статьи вице-президента и академика
РАХ Татьяны Кочемасовой при участии
члена-корреспондента РАХ Елены Клембо
Автор фото: Серги Шагулашвили

Последние Колумбы Российской империи

Последние колумбы

Успех всегда был детищем отваги…
Вольтер

История Российского Императорского флота богата как значимыми событиями — победами, подвигами, географическими открытиями, кругосветными плаваниями, так и личностями, её творившими. Как правило, принято вспоминать, говорить или писать о великих флотоводцах или военно-морских деятелях, выдающихся учёных или мореплавателях. О людях, скромно выполнявших свой долг перед Отечеством, говорить как-то не принято — ну были и были. Вдвойне не принято говорить и писать о людях, пусть даже в своё время совершивших что-либо полезное для Отечества, но на переломе социальных эпох оказавшихся на «не той стороне» (то есть, не на стороне победителей). Так, ещё тридцать лет назад имя адмирала Н. О. фон Эссена — героя Порт-Артура (1904-1905 гг.) и Первой мировой войны (1914-1918 гг.) везде, где возможно, «скромно обходили» — он был неудобен, поскольку не сам он, а только его имя (!) носил бронепоезд Белой армии в Гражданскую войну, а любимым его учеником являлся адмирал А. В. Колчак.

Герои нашей статьи — офицеры флота, совершившие до революции ПОСЛЕДНЕЕ ВЕЛИКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, также не приняли новый советский строй, активно участвовали в Белом движении, в своё время эмигрировали, а один из них, по некоторым данным, даже участвовал в работе немецкой разведки в годы Второй мировой войны и окончил свою жизнь в советском лагере. О них, естественно, в советское время тоже было непринято говорить, их имена — имена первооткрывателей — стирались с географических карт и не удостаивались (по крайней мере, вместе) упоминания в широко известной научной и исторической литературе. Их имена не упоминаются даже в предисловии к воспитавшей многих советских (а теперь и российских) морских офицеров монографии «Морские памятные даты», кстати, изданной уже в перестроечные годы и не переиздававшейся впоследствии. Более того, изданный в 2002 году «Военно-морской энциклопедический словарь» нашёл место только для одного из них, т.е. попросту за «ошибки» последующей жизни лишил второго права быть первооткрывателем. Что ж, история — наука подневольная — пишется людьми и, зачастую, в зависимости от текущих моментов и отношения общества к памяти и памятникам.

Мы же не будем вдаваться в «политическую окраску» деятельности героев нашей статьи в революционный и постреволюционный периоды — оценку этому даст, по-видимому, время. Наша задача — рассказать об этих людях и их великом для нашего Отечества открытии.

Но сначала — небольшая предыстория сделанного ими открытия, связанная с идеей освоения Северного морского пути.

Многие века мореплаватели разных стран пытались пройти из Атлантики в Тихий океан (и наоборот) вдоль северного побережья России за одну навигацию и лишь один раз до описываемых событий это удалось шведу А. Э. Норденшёльду в 1878 г.

Важность Северного морского пути для России никто и в те годы не отрицал. Мощным экономическим, а скорее военно-стратегическим импульсом практического освоения Северного морского пути стала вчистую нами проигранная русско-японская война (1904-1905 гг.).

Главное гидрографическое управление Морского министерства России сформировало комиссию по разработке проекта Гидрографической экспедиции, предназначенной не только описать и освоить Северный морской путь, но и пройти его за одну навигацию. Руководитель комиссии — начальник Главного гидрографического управления Морского министерства генерал-майор Корпуса гидрографов А. И. Вилькицкий, постоянный член комиссии — генерал-майор Корпуса гидрографов И. С. Сергеев, в дальнейшем назначенный начальником экспедиции.

Для экспедиции были спроектированы и заложены однотипные ледокольные пароходы — военные транспорты «Вайгач» и «Таймыр» (под военно-морским флагом). Собственно проект экспедиции разрабатывали офицеры Российского Императорского флота — капитан 2 ранга А. В. Колчак (он же стал первым командиром «Вайгача») и лейтенант Ф. А. Матисен — к тому времени известные полярные исследователи.

Шесть лет (1909-1915 гг.) работала эта экспедиция! В отличие от традиционных (с запада на восток) попыток пройти Северным морским путём было принято решение пройти двумя ледокольными пароходами из Владивостока в Архангельск. Пароходы «Вайгач» и «Таймыр» (командир — старший лейтенант Б. В. Давыдов ) в 1910 г. были переведены из Санкт-Петербурга во Владивосток, где в июле-августе прошли послепоходовый ремонт (в основном, механической установки).

Затем начались «трудовые будни» — уже в сентябре 1910 г. экспедиция, пройдя Берингов пролив, пыталась пройти в Чукотское море, но, встретив сплочённые льды, вынуждена была повернуть обратно. Экспедиции 1911 г. и 1912 г. позволили «Таймыру» и «Вайгачу» выполнить ряд важных, но по сути своей рутинных задач — доисследовать и доописать остров Врангеля, Медвежьи острова, часть Новосибирского архипелага, часть побережья Сибири (впрочем, открытий и не ждали — этот район Арктики был, как считалось, достаточно хорошо исследован за три столетия — может, только пресловутая Земля Санникова откроется?), но два года подряд тяжёлые, непроходимые льды не позволили русским морякам выполнить главную задачу, и приходилось снова и снова возвращаться во Владивосток.

К четвёртому плаванию 1913 г. (всё думалось — последнему в рамках экспедиции) в Арктике, планом которого предусматривался сквозной проход вдоль побережья Северного Ледовитого океана с востока на запад, готовились особо тщательно — были отремонтированы корабли, сделаны необходимые запасы, произведена ротация (добровольная) офицерского состава, в том числе — командиров кораблей. Так, вместо капитана 2 ранга К. В. Ломана командиром «Вайгача» был назначен капитан 2 ранга П. А. Новопашенный, а командиром «Таймыра» стал капитан 2 ранга Б. А. Вилькицкий .

Русский гидрограф-геодезист, полярный исследователь, один из начальников Главного Гидрографического управления Морского министерства, основатель Корпуса гидрографов флота. Под его руководством были разработаны план гидрографических работ на всех морях России на 30 лет, а также план постройки маяков на 10 лет и т.п., участвовал или руководил исследованиями Онежского озера, Новой Земли, Енисейского залива и Обской губы и т.п. Известен как подвижник и организатор гидрографического дела в России.

«…наиболее высокого уровня развития отечественная гидрография достигла к началу ХХ века. Во многом это заслуга известного исследователя Арктики, начальника ГГУ в 1907-1913 гг. генерал-лейтенанта флота А. И. Вилькицкого. Ему принадлежит особая роль в совершенствовании безопасности мореплавания. Под руководством А. И. Вилькицкого было значительно улучшено картографическое производство, широким фронтом развернулись гидрографические исследования, получила дальнейшее развитие маячная техника…»

Адмирал Комарицын А.А. (Анатолий Александрович)
Генерал-майор Корпуса гидрографов
И.С. Сергеев

Немного о каждом из командиров

Борис Андреевич Вилькицкий (1885-1961) — флигель-адъютант Его Императорского Величества (1914 г.), капитан 1 ранга Российского Императорского флота, контр-адмирал (1919 г., Белое движение). Сын начальника Гидрографического управления Морского министерства А. И. Вилькицкого. Выпускник Морского корпуса (1904 г.) и Николаевской морской академии (1908 г.), штурман, гидрограф. В годы Русско-японской войны (1904-1905 гг.) служил на эскадренном броненосце «Цесаревич», принимал участие в боевых действиях на суше, был ранен пулей в грудь. Во время Первой мировой войны командовал эсминцем «Летун». Награждён Георгиевским оружием и шестью орденами. После революции (1918 г.) — начальник советской экспедиции северо-западного района Ледовитого океана. Бежал, служил Северному правительству (Архангельск). Эмигрировал в Норвегию, затем в Англию и Бельгию. Умер в доме для престарелых, похоронен в Брюсселе, перезахоронен в Санкт-Петербурге (1996 г.).

Пётр Алексеевич Новопашенный (1881-1950) — капитан 1 ранга Российского Императорского флота. Выпускник Морского корпуса (1902 г.) и Николаевской морской академии (1910 г.), гидрограф, помощник Б. А. Вилькицкого в экспедиции. В годы Русско-японской войны (1904-1905 гг.) служил на эскадренном броненосце «Севастополь», канонерской лодке «Сивуч», броненосном крейсере «Россия». Во время Первой мировой войны последовательно командовал эсминцами «Десна» и «Константин», был помощником начальника службы связи (разведки) Балтийского флота. Награждён тремя орденами. После революции некоторое время служил в Красном флоте, в том числе был редактором «Морского сборника». В июле 1919 г. бежал, служил в армии генерала Н. Н. Юденича — начальником разведки и контрразведки. В эмиграции жил в Лондоне, затем — с 1922 г. в Германии, с середины 30-х работал в германской армии дешифровальщиком. В 1945 г. арестован офицерами «СМЕРШа» в Тюрингии, умер в 1950 г. в советском пересыльном лагере под Оршей (место захоронения неизвестно).

Итак, два молодых, тридцатилетних, прекрасно подготовленных офицера-гидрографа Российского Императорского флота, повидавших войну и кровь, получивших отличное специальное образование, встают к телеграфам «Таймыра» и «Вайгача», выходящих 26.06.1913 г. из Владивостока. Курс — Берингов пролив! Но тут случается то, что никогда невозможно предусмотреть — с руководителем экспедиции, по понятиям тех лет, уже немолодым (50 лет!) генералом И. С. Сергеевым случается инсульт и его в тяжёлом состоянии оставляют в ближайшем населённом пункте, а из Санкт-Петербурга по радио извещают, что руководителем экспедиции назначен Б. А. Вилькицкий (с оставлением его в должности командира «Таймыра»).

Команда ледокольного парохода «Вайгач». 1914 год
Команда ледокольного парохода «Вайгач». 1914 год

Что ж, как бы ни «тяжела шапка Мономаха» была для 28-летнего Б. А. Вилькицкого, но дело — прежде всего, и, пройдя Беринговым проливом, 24.07.1913 г. в Чукотском море корабли расходятся — «Таймыр», в поисках Земли Санникова, обходит с севера Новосибирские острова, а «Вайгач» идёт на запад вдоль побережья. 07.08.1913 г. корабли встречаются у острова Преображения и идут на север вдоль побережья полуострова Таймыр, стремясь обогнуть мыс Челюскин, при этом открыв бухту Прончищевой. Подойти же к мысу Челюскин пароходы не смогли — сплошные и тяжёлые льды преградили им путь. В этой связи начальник экспедиции Б. А. Вилькицкий принимает смелое, но рискованное решение — обойти льды севернее, но прорваться на запад не удаётся — снова тяжёлый лёд. Но смелым везёт — и тут открытия (которых, напомню, никто не ждал!) посыпались, как из рога изобилия: 20.08.1913 г. обнаружен неизвестный ранее остров, названный островом Цесаревича Алексея, на следующий день обнаружены «…высокие, обрывистые берега ранее неизвестной земли…». Пароходы разделились для подробной описи открытой земли (острова, как считали они тогда): «Таймыр» прошёл вдоль восточного и северного побережья острова, «Вайгач» — вдоль южного (встретив непроходимые льды, вернулся). 22.08.1913 г. корабли соединились и на берегу вновь открытой земли был впервые поднят Российский флаг. Вечером того же дня «Таймыр» и «Вайгач» двинулись на северо-запад вдоль восточного берега открытой земли, но, пройдя довольно значительное расстояние (около 330 км) и обнаружив на горизонте «невысокий мыс», вновь встретили тяжёлые льды, преодолеть которые не представилось возможным. Итак, новая российская земля открыта!

Русский флаг на Земле Императора Николая II

Земля Императора Николая II получила это название в соответствии с Приказом Морского министра от 23.01.1914 г. на основании Высочайшего повеления от 19.01.1914 г. В 1926 г. Президиум ВЦИК СССР переименовал её в Северную Землю.

Вроде бы всё буднично: решая одну задачу (и, как окажется, не решив её в 1913 г.), русские моряки неожиданно для себя и для всего мира решили другую. Буднично, но не совсем — вроде бы к тому времени «белых пятен» на мировой карте уже не было (так было признано), и вдруг, как «чёртик из табакерки» — новая, никем не обнаруженная земля! Что ж (см. эпиграф) — везёт сильнейшим, и не их вина или беда в том, что обнаруженный новый архипелаг открыт для человечества СЛУЧАЙНО (попросту говоря, походя, но ведь и Х. Колумб открыл Америку тоже СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО!). Нет, это заранее теоретически не обоснованный (и не спрогнозированный) результат стремления русских людей в освоении Арктики в целом и Северного морского пути в частности. Никому из известнейших мореплавателей, исследовавших эти места, сделать это не удалось, а им — удалось, и именно поэтому Б. А. Вилькицкий и П. А. Новопашенный, прирастив территорию России 37 тысячами квадратных километров, по праву носят почётные звания Первооткрывателей.

Команда ледокола «Вайгачъ», 1915г. Офицеры слева направо: А. Г. Никольский, Н. А. Гельшерт, Н. И. Евгенов, П. А. Новопашенный, А. Н. Жохов, Э. Г. Арнгольд. Фото из архива Н. И. Евгенова, расшифровка сделана его женой.
Команда ледокола «Вайгачъ», 1915г. Офицеры слева направо: А. Г. Никольский, Н. А. Гельшерт, Н. И. Евгенов, П. А. Новопашенный, А. Н. Жохов, Э. Г. Арнгольд. Фото из архива Н. И. Евгенова, расшифровка сделана его женой.

Открытие сделано (и ПОСЛЕДНЕЕ КРУПНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ!), но на запад «Таймыр» и «Вайгач» пройти не могут — лёд, лёд, бесконечный и непроходимый (до 1,5 м) лёд. И начальник экспедиции, явно скрипя зубами от невозможности что-либо изменить или предпринять, принимает решение возвращаться во Владивосток (12.11.1913 г. «Таймыр» и «Вайгач» ошвартовались во Владивостоке).

Затем была совершена очередная попытка пройти Северным морским путём (24.06.1914 г. вышли из Владивостока), в ходе которой, попутно не оставляя попыток найти Землю Санникова, корабли дошли до северо-западного побережья полуострова Таймыр, где 05.09.1914 г. окончательно вмёрзли во льды (не судьба!) и остались на зимовку. Тяжелейшая зимовка (а когда в Арктике она была лёгкой? — вспомним судьбы экспедиций В. А. Русанова, Г. Л. Брусилова, Г. Я. Седова, Д. В. Делонга, погибших в северных льдах), в ходе которой на плечи членов экипажей легли огромные тяготы и лишения, а вахтенный начальник «Вайгача» лейтенант А. Жохов тяжело заболел и 01.03.1915 г. умер, и льды, льды, льды… Почти через год, 26.06.1915 г. корабли смогли освободиться из «ледового плена» и двинуться в направлении желанного Архангельска.

Прибытие в Архангельск (03.09.1915 г.) было торжественным, невзирая на военное время (полным ходом шла Первая мировая война) — на Соборной пристани города их встречали толпы народа, суда в гавани были украшены флагами, орудийный салют дал военный транспорт «Бакан» (ему ответили орудия «Таймыра» и «Вайгача»), государственный гимн Российской империи и непрекращающееся «Ура!».

Первооткрыватели — российские морские офицеры Б. А. Вилькицкий и П. А. Новопашенный прирастили к территории России 37 тысяч квадратных километров

Итак: шесть лет ледовых плаваний, проход Северным морским путём (правда, за две навигации), открытие Северной Земли, пролива (Вилькицкого) и ряда островов. Полагаю, этого хватило бы с избытком на долю многих поколений полярных исследователей. Но выпало Б. А. Вилькицкому и П. А. Новопашенному «со товарищи». Вечная им слава и вечная им память!

Имена на карте. Без сомнений, первооткрыватели Северной Земли (и это их право) части обнаруженных и описанных ими географических объектов дали свои имена (или же их именами назвали эти объекты несколько позже):

— именем П. А. Новопашенного были названы остров в архипелаге Делонга, носящий ныне имя А. Н. Жохова, мыс и бухта (ныне — Тройная) на острове Октябрьской Революции архипелага Северная Земля. Ныне имя П. А. Новопашенного (помощника начальника экспедиции) отсутствует на карте мира (причины, надеюсь, понятны);

— имя Б. А. Вилькицкого на современных картах присутствует (ему больше повезло, поскольку биография его не столь «сложная», как у П. А. Новопашенного) — пролив Вилькицкого (без инициалов, поэтому непонятно, в честь кого назван — отца или сына) и острова Вилькицкого в море Лаптевых.

Проект памятного знака

в честь последнего крупного географического открытия в истории человечества и первого сквозного плавания северным морским путём с востока на запад (к 135-летию Бориса Андреевича Вилькицкого). Автор — скульптор А. А. Асанбаев, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, член Региональной общественной организации «Творческое объединение современных художников»

«…нам удалось достигнуть мест, где ещё не бывал человек, и открыть земли, о которых никто не думал. Мы установили, что вода на север от мыса Челюскин — не широкий океан, как считали раньше, а узкий пролив. Это открытие само по себе имеет большое научное значение, объясняет многое в распределении льдов океана и даёт новое направление поискам Великого пути…»

(из приказа капитана 2 ранга Б. А. Вилькицкого по итогам открытия Северной Земли)